Музыкальное чтиво

цыц

Новичок
Решил создать тему, возможно даже и не для обсуждений. Хотел бы размещать здесь статьи, найденные в инете и заставившие в своё время задуматься, об общей истории музыки, развитии тех или иных направлений. Думаю, всё равно найдутся те, кому это будет интересно. Не любитель плодить темы, но посмотрев здесь, подходящей, по моему разумению, не нашёл.
А начать хочу с неоднозначной, но от этого только интересной книги Андрея Горохова.
Андрей Горохов: родился сорок лет назад в Москве. Окончил мехмат МГУ, специальность – системный программист (в эпоху до PC). Все 80-е занимался неистовой живописью – мрачной, абстрактной и экспрессивной. В 1991-м оказался в Кёльне, однако быстро убедился, что и в Германии картины, похожие на чёрно-зелёные спагетти, никому не нужны. Пытался заниматься концептуальным искусством, фотографией, сторожил местную телебашню. Быстро прогрессировал на всех поприщах, без большой, однако, радости. В 1996-м всплыл в качестве музыкального журналиста на радиостанции Немецкая волна.

В настоящее время ведёт еженедельное агитационно-дидактическое радиошоу Музпросвет и тесно связанную с ним страницу в Интернете.

Печатал статьи в таких журналах, как «ОМ» и «Стерео», а также в «Российской музыкальной газете».

«Музпросвет.ru»: первое издание на русском языке, посвящённое длиннющей истории и современному дню более-менее электрифицированной музыки.

Книга не просто излагает историю поп-музыки от регги 60-х до минимал техно сегодняшнего дня, нет, эта история спрессована в довольно плотный и агрессивный куб. Знаете, как прессуют автомобили на свалках? Если продолжить эту аналогию и представить себе историю автомобилестроения не в виде музея, где на огромной площади расставлены хорошо освещённые и отреставрированные четырёхколёсные твари – от колымаги до Феррари, а в виде свалки, где в спрессованном виде друг на друге валяются бричка, карета, телега, первый автомобиль, танк, самолёт, гоночный автомобиль, вагон метрополитен, а сверху лежит утонувший Титаник (у автора было много причин притянуть его за уши), то мы получим довольно наглядное представление о внутреннем устройстве книги.

Можно предположить, что читать «Музпросвет.ru» просто как развлекательную прозу будет сложно, но и на солидное научное исследование она нисколько не похожа: общая атмосфера слишком несерьёзна, автор постоянно впадает в иронию и даже доходит до ёрничества и откровенного издевательства, говорит обидные слова, часто валяет дурака или отвлекается на вещи, не имеющие отношения к основной теме – то есть электронной поп-музыке.

Книга добросовестно и страстно наводит сюрреалистическую тень на довольно замысловатый плетень. Так что изучать «Музпросвет.ru», наверное, можно, но результат учения будет... сложно сказать, каким именно.

Андрей Горохов: «Я вовсе не хотел писать историю техно или танцевальной музыки или, ещё шире, музыки, далёкой от хит-парада. Первоначальным импульсом было выяснить смысл нескольких широко употребляемых терминов, таких как техно, хаус, брейкбит, грув, саунд, семплер и секвенсор.

Постепенно список интересных слов удлинялся – эмбиент, хардкор, драм-н-бэйсс, даб, минимал техно, индастриал, easy listening, транс, фанк, андеграунд, мэйнстрим, иллбиент, хип-хоп...

Я добросовестно копал траншею и пытался выяснить точный смысл того или иного слова. Однако, очень скоро стало ясно, что занятие это довольно бесперспективное: в музыкальной прессе терминами манипулируют довольно свободно, это на экзамене по физике ты не можешь назвать трансформатор генератором, а музыканты в интервью и музжурналисты в рецензиях на компакт-диски свободны употреблять все слова, которые им приходят в голову.

Мой интерес сместился от смысла отдельных слов – к тому, что говорят музыканты и пишут критики. Много лет истово читая музыкальную прессу, я заметил, что и музыканты и критики постоянно повторяют одни и те же доводы, идеи, образы, концепции. Речь всё время идёт об одном и том же: скажем, о противопоставлении мэйнстрима и андеграунда, или о противопоставлении песни и трека, или о том, как можно оставаться творческим человеком и одновременно заниматься семплированием, то есть использованием чужой музыки. Меня изумляла чудовищная некритичность разговоров о новой электронной музыке... и, наконец, я понял: тотальному семплированию подверглись не только звуки, мелодии и ритмы, но и идеи, концепции, идеологические комплексы.

Это был очень важный момент: я решил, что интересно провести каталогизацию всех идей и тезисов, которые некритично повторяются из интервью в интервью, из статьи в статью. Зачем? Я предполагал, что должен возникнуть такого сорта эффект: читатель читает мою книгу и пожимает плечами, что за глупости? Но когда он открывает свежий номер любого музиздания, то вдруг обнаруживает, что он все эти повороты мысли, эти тезисы, аргументы и душераздирающие истории уже знает».

Впрочем, чтобы всячески разнообразить изложение и приблизиться к идеалу развесистой клюквы (в огороде – бузина, а на Ямайке – Ли «Скретч» Перри), автор вставил в книгу пассажи, посвящённые жизни, свершениям и идеям таких гигантов как King Tubby, Lee «Scratch» Perry, Kraftwerk, Goldie, Tricky, Chemical Brothers, Prodigy, Rammstein, Джими Тенор, Aphex Twin, Future Sound Of London, Oval, Atom Heart, Natacha Atlas, Sven Vath, Einstuerzende Neubauten, U2... и многих-многих прочих. Вплоть Джона Кейджа, Карлхайнца Штокхаузена и Эрика Сати.

Материал книги расположен в хронологическом порядке. Но это не более чем маскировка. На самом деле, главное – это развитие идей, концепций и клише – как музыкальных, так и всех прочих.

Общий иронично неоптимистический тон книги становится к последней главе просто вопиюще апокалиптическим. Семплирование, клонирование, биороботы, встающие из разорванного живота Kraftwerk, поколение идиотов, присягающее на верность Нью Эйджу, конец света, бесконечное эхо, носящееся между стенами опустевшего железнодорожного вокзала... Последняя глава называется «Кто виноват и что ему за это будет». Это, если можно так выразиться, хардкор музжурналистики.
Книга в архиве, дабы не размещать здесь такой объём.
 

Вложения

  • __________.rar
    185.7 KB · Просмотры: 16

цыц

Новичок
D.I.Y., SELLOUT, KEEP PUNK-ROCK ELITE И ПРОЧИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ
D.I.Y., SELLOUT, KEEP PUNK-ROCK ELITE И ПРОЧИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ
--------------------------------------------------------------------------------

Ну вот, мы и рискнули подойти к самой больной теме, вокруг которой ведутся постоянные споры искушенных знатоков панк-рока, вчера узнавших о существовании таких ультра-современных явлений, как группа NoFX и кеды Vans. А происходит это благодаря тому, что в последние годы мода на панк-рок частично( в смысле кусочками) докатилась и до нашей страны снежных торосов и полярных медведей. Продвинутая молодежь решившая, что панк - это круто, научилась, наконец, правильно произносить три иностранные буквы и, по примеру своих заграничных сверстников, яростно клеймит ярлыком Sellout каждого встречного и поперечного. В то же время каждая вторая группа, которая в результате роковой родильной травмы решила, что то, что она играет, называется словом "панк", спешит налепить себе на обложку здоровенные буквы DIY.

Естественно, что зин BubbleGum Schizoid, за одну фразу которого вы готовы продать на Клинский мясокомбинат всю свою семью, за исключением любимой морской свинки(Ты ведь за этичное отношение к животным, мой маленький дружок в футболке Propagandhi?!) никак не мог обойти своим вниманием такой серьезный вопрос. Но учитывая тот печальный факт, что некоторые наши читатели могут и не понимать, о чем, вообще, идет речь и, изрядно заскучав, уже готовятся покинуть электронное пространство нашего зина и отправится в захватывающее путешествие по бескрайним просторам порносайтов, мы сначала все же попытаемся раскрыть почтеннейшей публике значения таких важных для любого панк-рокера слов, как "DIY", "SELLOUT", а также некоторых других.

Как сообщает нам пятый том Энциклопедии Панк-Рока под редакцией Брокгауза и Эфрона, DIY (Do It Yorself! - Сделай Сам!) - это основной принцип панк-рока, означающий его независимость (от государства, общества, шоу-бизнеса и т.д.).
Этот принцип подразумевает запись и распространение музыки, проведение концертов, издание зинов и т.д. САМОСТОЯТЕЛЬНО, без контактов с официальными структурами шоу-бизнеса. DIY - это фундамент и внутренний стержень панк-культруры, сделавший возможным ее появление и обеспечивающий ее постоянное развитие, независящее от отношения к ней социального большинства, цензуры и кого бы то ни было еще.
Тех же, кто пытается играть панк-музыку и при этом поддерживать деловые отношения с крупными транснациональными (мажорными) фирмами и, более того, извлекать из этого личную материальную выгоду, истинные панки называют Sellout (продавшиеся). Самих себя ярые приверженцы DIY, зовут не иначе, как True ( истинные, настоящие). Одним из главных апологетов DIY заслуженно считается американский фэнзин Maximum RocknRoll. При этом надо отметить, что существуют независимые лейблы, которые, как, например, небезызвестные Fat Wreck и Epitaph зарабатывают денег побольше иной мажорной фирмы, за что удостаиваются от некоторых true-панков обвинений в продажности и "непанковости". В то же время, нельзя не сказать, что многие группы, пытающиеся создать себе репутацию непримиримых борцов с системой, не брезгуют, тем не менее, контрактами с буржуями. Например, изображающая из себя главных врагов жирных консерваторов, печально известная и всеми презираемая группа The Exploited не раз издавалась на Warner Brothers!


"И как же реализуется этот самый принцип DIY на практике?" - спросите вы, прочитав десять раз предыдущий абзац и попытавшись состроить умные физиономии. "Проще, чем вы можете себе представить!" - надменно ответим мы. Как на рубеже 70-х/80-х, так и в наши дни, люди, одержимые жаждой выплеснуть бушующую в них энергию творчества посредством играния скоростной и драйвовой музыки, создавали и создают панк-команды, репетируют в собственных гаражах, в них же записывают первые демо, издают их на собственных маленьких лейблах, на которых впоследствии будут выходить панк-группы их знакомых и соседей по району, и едут в первый тур, будучи уверены в том, что практически в каждом городе на их пути найдутся позитивные и вменяемые люди, которые напишут в своем зине рецензию на их пластинку, помогут организовать шоу и возьмут дистрибьютировать записи. И благодаря развитой сцене, каждая панк-группа знает, что ей удастся собрать достаточно народу на свое шоу, чтобы заработать денег на дорогу до следующего города. И для всего этого никому не нужно прибегать к помощи официальных организаций, потому что панк-культура развивается исключительно благодаря активности и энтузиазму обычных людей; людей, для которых панк является неотделимой частью их жизни. В качестве примера, способного разнести в пух и прах все ваши жалкие и неубедительные возражения, мы приведем легендарную сак-кор банду Operation Ivy, которая безо всякой рекламы и поддержки в официальных средствах массовой информации ухитрилась вскоре после своего появления продать более полумиллиона пластинок!

Панк-рок дает каждому человеку великолепную возможность реализовать себя. Для того, чтобы сделать панк запись вам не нужна дорогостоящая аппаратура и штат профессинальных продюссеров. И пусть ваша музыка будет звучать грязновато и раздолбайски, главное - чтобы она несла в себе достаточный заряд позитивной энергии и драйва, и чтобы при этом вам самим было, что сказать. Ведь именно так и звучали команды, которые сегодня считаются культовыми, и в любви к которым признаются не только панк-рокеры, но и люди, казалось бы, далекие от панк-рока.
Как на заре зарождения панка, так и сегодня, любой человек может самостоятельно издать свой собственный зин или сделать обложку для альбома своей команды, имея под руками только печатную машинку, ножницы и ксерокс, не говоря уже о доступных почти каждому сегодня компьютерах, принтерах и сканерах. И несмотря на то, что твое издание не сможет похвастаться профессиональной версткой и дорогой полиграфией, его будет читать множество людей по всему миру( особенно если оно будет написано не на языке Некрасова и Белинского, а на языке рок-н-ролла, или как его еще иногда называют пафосные специалисты "английском").

DIY предоставляет настоящую свободу, позволяет самому решать где и с кем тебе играть, что помещать на обложку пластинки и т.д. Зачем тебе играть в местном клубе, где, как ты прекрасно знаешь, администрация наплевательски относится к музыкантам, тупоголовые секьюрити избивают людей, пришедших на шоу, никто не имеет ничего против присутствия в клубе быдла, фашистов и прочих негативных существ, а твоей банде приходится делить сцену с группами, не имеющими ни малейшего представления о панк-роке?! Никто не мешает тебе скооперировавшись с парой других команд попытаться найти помещение, аппарат, напечатать флаеры и устроить свое собственное DIY шоу. Пусть туда придет немного народу, но зато это будет настоящее позитивное ПАНК-РОК ШОУ, такое же, как устраивали когда-то Black Flag, Minor Threat, Screeching Weasel, Operation Ivy, и какие по сей день устраивают панк-команды по всему земному шару. Кстати сказать, легендарная панк-хардкор команда Angry Samoans, не так давно вновь схватившаяся за инструменты, чтобы обрушить тонны мегаватт на головы ничего не подозревающих фанатов, не только заявила, что все концерты нового тура пройдут в DIY-местах, но еще и сдержала свое обещание.
Ты хочешь выйти на сборнике?! И опять же, никто и ничто не пытается воспрепятствовать тебе связаться с другими панк-командами, неважно в какой точке мира они живут, и, получив от них песни, издать диск, кассету или винил на своем собственном лейбле.Твой релиз будет освещен десятками( если не сотнями) самиздатовских зинов из самых различных стран, а масса независимых дистро по всему миру помогут тебе продать его, окупив твои расходы, а, возможно, и собрав достаточно денег для следующей пластинки. Все зависит от твоего желания общаться и работать вместе с другими людьми. И все потому, что панк-рок - это не только определенная музыка, но, в неменьшей степени, еще и общение, дружба, взаимоподдержка - все то, что делает возможным претворение в жизнь принципов DIY.

Да, сегодня большинство крупных панк-лейблов типа Lookout или Hopeless уже не ограничиваются комнатой и старым ксероксом их владельцев, а представляют собой вполне самостоятельные фирмы со своими офисами, персоналом, каналами деловой связи по всему миру. Существуют профессиональные студии звукозаписи, специализирующиеся исключительно на панк-роке, как например, легендарная Sonic Iguana из стен которой выходили и продолжают выходить записи таких команд, как The Queers, Screeching Weasel, Common Rider, Anti-Flag, Huntingtons, Rise Against, Riverdales. И все это является результатом развития панк-рок культуры, доказывающим состоятельность и действенность самой идеи независимой музыки, независимого творчества. Потому что большинство тех ребят, которые сегодня выпускают на своих независимых лейблах отлично спродюссированные(что совсем не обязательно означает "прилизанные") пластинки и могут реально конкурировать со многими "мажорными" фирмами, начинали с продажи демо-лент на панк-шоу в гараже своего соседа.
И, разумеется, не стоит забывать о тех лейблах, которые, продавая огромное количество пластинок, не желают расширяться и предпочитают сохранять свой статус "маленьких лейблов". Живым примером в данном случае может служить знаменитый Asian Man Records, выпускающий таких монстров, как Link 80, Let's Go Bowling, Alkaline Trio, Teen Idols, Squitgun и многих других, и при этом базирующийся в гараже родителей своего создателя Майка Парка и насчитывающий в штате трех работников(включая Майка) и маму владельца, помогающую ему разбираться с заказами. "...У нас есть только одна телефонная линия, факс и мы совсем недавно приобрели второй компьютер" - говорит Майк, основавший Asian Man в мае 1996 и, несмотря на огромные тиражи до сих пор предпочитающий оформлять флаеры и рекламные листовки вручную, с помощью ножниц и ксерокса ( по, так называемому, принципу Cut&Paste - вырезал-наклеил).

Если ваш мозг еще не расплавился от обилия информации и не запачкал вашу навороченную клавиатуру, то вы скорее всего горите желанием узнать, что же мы думаем о Sellout-теме. Мы видим, что самые стойкие и любопытные из наших читателей уже давно затаили дыхание, рискуя поперхнуться своей диетической кашей и гадая, что же скажет великий и несравненный BubbleGum Schizoid? Заплюет ли он токсичной слюной предателей истинного панк-рока или безоговорочно встанет на их сторону, надеясь, что и ему что-нибудь перепадет со стола жиреющих на обывательских деньгах буржуев?

Отвечая на этот немой вопрос мы никак не сможем обойти своим вниманием такой небезынтересный панк-лозунг, как TO KEEP PUNK-ROCK ELITE!. Что это значит? Попробуем объяснить. Согласитесь, что всегда приятно ощущать свою причастность к чему-то элитарному и закрытому для большинства. Точно также и с панк-роком, особенно, если учесть, что для многих людей панк-рок означает больше, чем просто музыка. Это еще и убеждения, и образ жизни и т.д. Поэтому многим бывает крайне невесело узнавать, что их любимую панк-группу, начали крутить по телику и радио, а ее записи теперь кто угодно может купить в любом ларьке. И все потому, что группа решила выйти из «подвала» и подписать контракт с крупной «мажорной» музыкальной фирмой. Именно такая ситуация имела место в штатах в середине 90-х, когда упертые панки с ужасом обнаружили, что культовый Green Day стремительно раскупается повизгивающими от восторга тинейджерами, которые к тому же успели между просмотром MTV и походом в магазин покрасить волосы в зеленый цвет. (Кстати не стоит забывать, что современные короли поп-панка NoFX в тот момент решительно отказались от огромной кучи щедрых "мажорных" контрактов и к тому же устроили дикий скандал, раз и навсегда запретив крутить свои клипы по MTV). DIY обеспечивает элитарность панк-рока, отметает случайных людей, привлеченных красивой оболочкой, но не музыкой и смыслом.

В то же время существует еще одна опасность контакта панк-группы с мажорами. Состоит она в том, что ради выгодного контракта группа подстраивается под желания руководства фирмы, меняет звучание, «попсеет». Любители МэТэВэ, наверняка, знают группу Smash Mouth, частенько появляющуюся на голубых экранах и исполняющую сопливый молодежный недо-пауэр-поп. А ведь раньше они пытались играть ска-панк, который затем был заброшен в дальний угол в угоду ТВ-популярности.

Но в то же самое же самое время, как охотно подтвердит ваша бабушка, на этой планете обитает немало групп, подписавшихся с мажорами, но при этом ничуть не изменивших себе и продолжающих делать то, что им нравится, сохраняя собственное лицо. Примеры? Dickies, Social Distortion, Bad Religion, All, ненавистный всем советским true--недо-панкам Green Day!
Этот момент, как подсказывает мне чудовище с Юпитера, живущее в моем шкафу, представляется самым подходящим для того, чтобы подвести, наконец, итог этой увлекательнейшей статьи и отправиться отнимать деньги у маленьких детей, чтобы купить себе новые кеды . А так как никаких видимых причин не согласиться с этим уважаемым существом у нас с вами нет, то мы, пожалуй, последуем его мудрому совету.

Мы обеими руками за DIY ! За самодельные отксеренные обложки, сырой звук, идеально передающий энергию и дух команды, записывающей демо в своем собственном гараже, за все то, с чего начинался настоящий панк-рок и благодаря чему он становится сильнее и интереснее с каждой новой группой, с каждым новым зином или лейблом. Мы не постесняемся повторить, что DIY - это то, что оберегает панк-рок от тупых жлобов, которых отпугивает нецветная обложка и грязный звук. Тех, кто не видит за этим настоящего творческого духа. Пусть покупают ширпотреб в вокзальном ларьке.
В то же самое время, мы прекрасно понимаем, что существуют весомые причины, способные побудить банду подписать мажорный контракт. И мы не собираемся выкидывать в окно кассеты Social Distortion, Green Day или Mighty Mighty Bosstones. Главное, на наш взгляд, чтобы группа играла дейтсвительно интересную музыку, сохраняла свое лицо и ни при каких обстоятельствах не изменяла себе!


BubbleGum Schizoid
 

цыц

Новичок
New Romantics - Культ без названия
New Romantics - Культ без названия

Краткая история "Новой Романтики"
Если сама "новая романтика" как стиль относится к 1978 - 1985 гг., то как эстетическое направление оно появилось гораздо раньше. Midge Ure 1980. Лондон "Сцена ночного клуба"'Blitz". Клан эксцентричных и прекрасных людей встречаются, чтобы вместе провести вечер, они бегут от монотонности нормальной жизни ради создания особого мира, где каждый становится "звездой". В эту жаркую ночь клуб открывает свои двери для экзотических, оранжерейных цветов - очаровательных старлеток, людей, одетых в костюмы пиратов, священников, воинов и клоунов, среди персонажей этого маскарада можно увидеть английских эстетов конца 19 века, поэтов Латинского квартала, Фрэнка Синатру, великого Гэтсби и Глена Миллера. За морем цвета разнообразных костюмов на сцене появляется новая группа. Это "Spandau Ballet". Танец мгновенно останавливается, чтобы снова продолжиться, как только группа начнет играть. В воздухе плывут кольца от сигарет "Gitanes", в бокалах - "Bordeaux", неотразимые официанты разносят толстых розовых креветок. Сегодня здесь почти все ключевые фигуры новой поп-элиты Лондона. Midge Ure и
Billy Currie из группы "Ultravox" потягивают коктейли. На первом из них свободно ниспадающий складками серый костюм, тоненькие, будто карандашом прорисованные, усики, тщательно взбитый кок, длинные тонкие бачки. На втором - широкие брюки с высоким поясом, голубая рубашка с коротким рукавом и отложным воротником и золотая сережка в ухе. Но вот головы присутствующих поворачиваются к входу, потому что у входа король "новых романтиков" - Steve Strange. И сегодня он выглядит просто потрясающе. Полное лицо с рудиментарной бородкой покрыто гримом бронзового цвета, а взбитые волосы поднимаются сантиметров на двадцать надо лбом...

Истоки "новой романтики"

Конец музыкальной эпохи 1960-х годов, продиктованной философами франкфуртской школы, закончился символически - эстетика безобразного (так называемая контркультура) привела к самоуничтожению ряда лидеров андеграундной музыкальной культуры. Как верно подметила Patti Smith - "Мама, когда-то ты говорила, что все, что нам нужно - это любовь, а теперь ты сидишь один на один со своей разбитой и никому не нужной жизнью матери-одиночки". "Коровьи мальчики" и музыканты негритянского происхождения, не обладая ни художественным вкусом, ни полноценным образованием, кроме уродливого, низкопробного и деструктивного принести в искусство ничего не смогли. Результатом проделанной ими так называемой рок-революции явилась пропаганда "уродства" в культуре и натуралистическое отношение к человеку как к субъекту разнообразных душевных и физиологических экскрементов.
Творцам эстетики безобразного в искусстве в начале 70-х была противопоставлена другая альтернатива, которая технически (использование новых инструментов) хотя и совпадала с музыкальной культурой 50-60-х годов, но концептуально отталкивалась не от идеологии "антикультуры" франкфуртцев, а от тысячелетней романской, а позднее видоизменившейся романтической культуры, в основе которой лежали основные категории эстетики европейской цивилизации - прекрасное, возвышенное, гармоничное. В системе ценностных координат человек представлялся как существо божественное (а не низменное, как у 60-тников и натуралистов), обладающее возвышенной душой, неизменно стремящейся к достижению идеальной красоты. Основным конфликтом данного типа традиции стала борьба людей, стремящихся к возвышенному, и людей, удовлетворяющихся своим низменным существованием. Эти идеи получили свое яркое оформление особенно в 19 веке (во время борьбы идеалистов с вульгарностью материализма и позитивизма) в творчестве поэтов, музыкантов и художников - романтиков.
Основные источники романтической традиции
Музыка - Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Р.Вагнер. Живопись - немецкие художники-"назарейцы", английские "прерафаэлиты".
Литература - Д. Китс, О.Уайльд, Гельдерлин, Ж.-К. Гюисманс, Т. Готье, Ш. Бодлер, А. Рембо и др.
1972 г. Париж-Лондон-Нью-Йорк
Романтическая традиция не умирала и в 20 веке. Наиболее стойко она сохранялась во Франции, где, к примеру, традиция декадентского шансона, ведущего свое начало от Мориса Роллина, продолжала существовать и во второй половине 20 в., а Жан Кокто воплощал ее даже в кинематографии. Именно в конце 60-х годов ряд англо-американских музыкантов перебираются в
Париж, где они учатся основам тысячелетней традиции.
Результатом этого скрещения (Париж-Лондон-Нью-Йорк) стало возрождение романтического стиля ("эстетского искусства") в виде "глэм-попа" в лице таких музыкантов, как David Bowie (с Линдсеем Кемпом учились в Париже у Марселя Марсо), музыкантов Roxy Music (Ferry учился у Жака Бреля - отсюда особая интонационная вокальная манера, что, кстати, проявилось и у Bowie), Sparks (Мулен Руж и Марлен Дитрих), Marc Bolan (Марлен Дитрих - особенно это заметно в их одноименной песне "Baby Boomerang"). Все они - выпускники арт-колледжей, или, как сказал позднее Steve Strange, "начав рисовать маслом в живописи, они перенесли свои занятия живописью в музыку". Воплощая идеи в музыке и превратив свое искусство в подобие "Русских сезонов в Париже", они пробудили целые музыкальные направления, неверно обобщенные примитивным понятием "панк", на самом деле являющиеся не чем иным, как развитием романтического искусства. К примеру, в Нью-Йорке "Television" и "Patti Smith Group" воплощали в музыке поэзию Поля Верлена, Артюра Рембо и других "проклятых поэтов". Глэм-поп породил и другое направление в романтической музыке, целиком опирающееся как на Roxy Music, Bowie, французский шансон, так и на английский "эстетизм" конца 19 в. (прежде всего на О. Уайльда). Этим стилем стала "новая романтика". Начавшись со следования канонам Roxy и Bowie, она оформилась путем скрещения глэма с космическим и компьютерным бумом. Идея Bowie о Зигги Стардасте скрестилась с синтезаторами; и музыка космического пространства, переданная Стэнли Кубриком в фильме "Космическая одиссея 2001 года" вальсами И. Штрауса, воплотилась в середине 70-х годов в "шопениану" группы "Space". На стыке глэма и романтической музыкальной классики (если Шопен и Дебюсси стали "композиторами"
"Space", то Шуберт - "Kraftwerk"a) и возник стиль новой романтики, взявший за ритмическую основу стилистику электронного диско мюнхенской группы композиторов, сплотившихся вокруг Giorgio Moroder'a. Отсчет направлению задала возникшая в 1973 году группа "Ultravox", они были первыми, вторыми в 1976 г. в Кенсингтоне - "Japan".
Прорыв и рождение стиля
1977 год оказался решающим для "новой романтики". Один за другим выходят альбомы, совершившие музыкальный переворот в самом романтическое течении. "Kraftwerk" в ответ на альбом Bowie выпускают "Trance-Europe-Express", "Space" - "Magic Fly", "Deliverance", Giorgio Moroder -"From Here To Eternity", Bowie - "Low", "Heroes", Cerrone - "Supernature".
Английские декаденты-романтики в следующем 1978 году фактически под влиянием вышеперечисленного закладывают основу того, что сегодня мы называем "New Romance". "Ultravox" выпускают альбом с концептуальным названием "System Of Romance", "TubewayArmy" продемонстрировали на своей первой пластинке уникальное скрещение звучания синтезатора "Moog" с робототематикой "Kraftwerk" и панком клуба "Roxy", "Magazine" в первом альбоме "Real Life" предложил соединение изломанной мелодекламации Мориса Роллина и Марлен Дитрих с полифонией
синтезаторов, бывший басист "Sex Pistols" Glen Matlock создал группу "Rich Kids", куда он собрал людей, которым суждено определить будущее стиля - Rusty Egan'a и Midge Ure'a (ex-Slick), в этом же году эта группа выпускает свой единственный альбом, на котором тоже присутствует синтезаторное звучание.
В 1978 в Бирмингеме была сформирована группа "Duran Duran". Группа "Japan", выпустившая в 1978 году сразу 2 альбома, показала свою способность скрещивать и вводить в глэм-концерт новаторские элементы, группа "Soft Cell" дает свое первое выступление.
Но одним из самых знаменательных моментов 1978 года становится образование студийной группы "Visage", ядро которой составили 2 музыканта из "Rich Kids" (Midge Ure, Rusty Egan) и уэльсец Steve Harryngton (позднее Steve Strange). Они становятся той мозговой группой, которая произвела "новоромантическую революцию", захватившую мир на целых пять лет. Вокруг них стали формироваться единомышленники из "Ultravox" (Billy Currie), "Magazine" (Dave Formula, Barry Adamson) и других групп, тяготевшие к выражению сходных эстетических идей. Таким образом, они связали внешний вид и музыку, прошлое и будущее. Выйдя из рамок студий, они решили образовать оазисы новой идеологии на базе ряда лондонских клубов.
"Новоромантические клубы"
"Blitz" был задуман и сделан молодым человеком из Уэльса, который охранял дверь, встречая друзей и выпроваживая тех, кто не мог быть ими. Он стал жрецом высокого вкуса, и его изменения стиля диктовали моды для тех, кто находился в клубе. Звали его Steve Strange. "Blitz" задумывался как место, в котором каждый мог бы носить ту одежду, которую он хочет носить в своих фантастических мечтах и действительно быть кем-то, кем бы он хотел быть без возможности быть осмеянным за свое отличие". ("Top Of The Pops" - annual 1983).
Сначала Лондон наводнили таинственные афиши "Слава, слава - как мне призвать тебя?! (слова из известной песни Bowie "Fame") Клуб для героев. Диско в Трансъевропейском экспрессе". Адрес указан не был, но слух пошел, и вскоре каждый вечер во вторник у заветных дверей стали собираться неофиты. Egan крутил свой любимый электропоп (Giorgio Moroder, Telex и т.д.), a Steve, одетый во все неотразимое, стоял у дверей, не впуская пьяных, футбольных болельщиков и вообще людей, выглядевших слишком нормально, бедно, домоседливо, устало и недостаточно стильно. "Они не могли бы участвовать в нашем милом сумасшествии...". Вскоре клуб переехал в новое помещение, которое и получило название "Blitz". Так начало возникать то, что сами романтики окрестили "Культ без названия".
"Blitz" не был единственным клубом "новых романтиков", наряду с ним и таким клубом как Billy's. в Лондоне существовали менее известные Cheguaramas, Rum Runner. Новоромантические клубы стали площадками, на которых экспериментальная работа в области музыки, дизайна, моды получала свое воплощение и проверку. В орбиту эстетического эксперимента были втянуты художники самых разных жанров. Клубы позволили создать работу для дизайнеров, артистов, фотографов, дали возможность эстетически талантливой молодежи, которой не давал пробиться мэйнстрим, сделать что-то. Глобальная продюсерская работа в области внедрения высокого стиля во всех видах искусства в конце концов сделала Лондон мировым центром моды. Сам Strange говорил: "Я полагаю, что мы оживили жизнь, возродили моду на клубы, дали работу множеству людей - фотографам, модельерам, художникам, модисткам - это очень серьезно и это поистине творческий подход к жизни. Мы снова включили Лондон в карту моды. Ничто английское не оказывало влияния на парижских модельеров с 1976 года". Специалисты парижского журнала "Vogue" переместились в Лондон. Стилист "Roxy Music" Alan Price начал плодотворно сотрудничать с новым движением, оформляя обложки пластинок "Visage", Duran Duran, консультируя "новоромантическую" музыкальную элиту в области сценического имиджа.
За всем этим стояло внедрение одного из главных концептов как "Русских сезонов в Париже", так и глэма - единство, синкретичность всех видов искусства, принцип "Sound and Vision" (нераздельность внешнего облика и звучания). Другим принципом "новоромантической" моды становится лозунг "Индивидуальный стиль не купишь в магазине". Strange, воплощая этот принцип, стал одним из законодателей индивидуализации костюма в практической жизни. "Эй, парень, да я смотрю, ты вроде не с нашей планеты", - сказал ему однажды подвозивший его таксист, разглядывая костюм в виде орхидеи. "Ах, как это типично, как примитивно," - прокомментировал Steve. Само название группы, выбранное им - "Visage" - отражает его представление о собственное внешнем облике: "Я не могу просто так выйти на улицу, я должен обрести свою внешность. Выбрать костюм - дело несложное, некрасивых вещей у меня нет. Но чтобы сделать лицо... тут пятью минутами не обойдешься. Грим невероятно важен. " Наряду с модой, апробацию в клубах проходили и новые музыкальные коллективы, новые музыкальные идеи.
Выпущенные примерно в одно время композиции "новых романтиков" завоевали первые места национального английского хит-парада. Обновленный Ultravox с четырьмя синглами из альбома "Vienna", Visage с композицией "Fade to Grey" вызвали обвальную популярность "новой романтики" как стиля вначале в Англии, затем в Европе и в конце 1982 года - в США. Чуть позже чартсов достигают группы "Spandau Ballet", "Duran Duran", "Landscape", "Classix Nouveaux", "Human League", "OMD", "Modern Romance", "Heaven 17", "Soft Cell" и другие. Вслед за работами первого
поколения музыкантов-"неоромантиков" приходит второе - "Depeche Mode",
"B-Movie", "Talk Talk", "Blancmange", "KajaGooGoo" и др. Начинаются мировые
турне групп "новой романтики" - Duran Duran, Ultravox, Japan и др.

В этот период (1980-1984) когорта людей, делавших звук глэм-попу, приходит
сотрудничать с группами "новоромантической ориентации". Продюсер David'a Bowie
Tony Visconti работает с "Modern Romance", John Panter - с группами "Re-Flex" и
"Pseudoecho", звукорежиссер David'a Bowie Colin Thurston вообще становится одним
из основных продюсеров новоромантических групп. Так, он продюсировал первые два
альбома группы "Duran Duran", первый альбом "Talk Talk", "KajaGooGoo" и др.
Продюссер группы "Space" J.P.Illiesko участвует в записях группы "Visage",
клавишник группы "Space" R.Romanelli записывает альбом совместно с ударником
"Visage" Egan'ом "Connecting Flight". Под влиянием "новой романтики" оказываются
многие музыканты. Так, группа "Queen" в этот период времени становится
завсегдатаем "новоромантической" музыкальной элиты. Под влиянием клавишника
"Duran Duran" Nick'a Rods'a и других "новоромантических" музыкантов
"Queen"выпускают альбом "Hot Space", продюсируемый продюсером группы "Sparks"
специально для Giorgio Moroder'a, а свою композицию "Radio GaGa" Queen выпускают
с подражанием композиции Visage "Beat Boy". David Bowie, отобрав модели из клуба
"Blitz", в том числе и Steve Strange'a, снимает новоромантический клип на
композицию "Aches to Aches" и выпускает пару альбомов со звучанием, приближенным
"новоромантическому". Не избежал влияния "романтиков" и сам Ferry, особенно на
альбоме "Flesh & Blood". Сотрудничество основателей глэм-попа с "новыми
романтиками" было достаточно широким. Когда осколки Duran Duran основали группу
"Arcadia" и выпустили одноименную пластинку, на саксофоне играл саксофонист
"Roxy Music" Andy McCay, а некоторые гитарные партии сыграл гитарист David'a
Bowie Mick Ronson, в проекте "British Electric Foundation" наряду с бывшими
членами Human League и бывшим вокалистом Ultravox'a John'ом FOXX'ом принимал
участие легендарный Gary Glitter. Период триумфального шествия "нового
романтизма" продолжался 4 года (1980-1984 гг.) Именно на эти годы приходится
самое лучшее, что создано "новыми романтиками", и в 1984 году были выпущены
последние яркие альбомы. Затем начинается период, в котором многие музыканты
этого направления, добившись коммерческого успеха, пытаются следовать
ускользающей моде, все больше уходя от той стилистики, с которой они начинали, в
эстраду, поп-джаз, техно-поп и другие течения, с каждым годом теряя свою
самобытность и превращая свою музыку в клишированные образцы. Из всего этого
многообразия до сегодняшнего дня дошли немногие - Mark Almond (Soft Cell),
Depeche Mode, Midge Ure, Erasure продолжают записывать неплохие альбомы. Duran
Duran, Spandau Ballet при сохраняющейся популярности ушли от концептуального
содержания музыки в область эстрадизированного звучания. "Новая романтика",
совершив революцию и породив волну эпигонов и апологетов, девальвировавших ее
своею пустотой, умерла как массовое эстетическое движение, но угли еще тлеют в
небольших лондонских клубах. И кто знает, кто следующий снова раздует пламя?!


ОСНОВНЫЕ "НОВОРОМАНТИЧЕСКИЕ" ГРУППЫ:

"ОСНОВАТЕЛИ" ("ПЕРВАЯ ВОЛНА") - ULTRAVOX, RICH KIDS, MAGAZINE, GARY NUMAN,
VISAGE, JAPAN, HUMAN LEAGUE, HEAVEN 17, LANDSCAPE, ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE
DARK, SOFT CELL, JOHN FOXX, BRITISH ELECTRIC FOUNDATION, BERLIN BLONDES

"ВТОРАЯ ВОЛНА" "НОВОЙ РОМАНТИКИ" - DURAN DURAN, CLASSIX NOUVEAUX, SPANDAU
BALLET, DEPECHE MODE, A FLOCK OF SEAGULLS, MODERN ROMANCE, BLUE RONDO,
BLANCMANGE, B-MOVIE, YAZOO, POSITIVE NOISE.

"ТРЕТЬЯ ВОЛНА" - TALK TALK, ABC, RE-FLEX, KAJAGOOGOO, TEARS FOR FEARS,
EURYTHMICS (1983-1984), BRONSKI BEAT, PROPAGANDA.

"НОВОРОМАНТИЧЕСКИЕ АПОЛОГЕТЫ И ЭПИГОНЫ" - ALPHAVILLE, BERLIN, PASSION PUPPETS,
MEN WITHOUT HATS, CRAZY HOUSE, FOUNTAINHEAD, PSEUDO ECHO, BOYTRONIC, REAL LIFE,
NOVA.

George Cooper
 

цыц

Новичок
Небольшое интервью с Гороховым, вообще про музыку.
Об авторе интервью: glebis. Санкт-Петербург. День рождения: 24.04.84
Глеб Калинин — автор Эксперимент.Ру. Профессионально занимается веб-технологиями и пишет электронную музыку под псевдонимом jeune homme.
Андрей Горохов в представлении не нуждается. Ссылки на его Музпросвет то и дело появляются в самых необычных местах интернета, написанная им книга уже давно стала легендарной и больше чем через год после выхода провоцирует на рецензии всё новых и новых авторов, его передача на «Немецкой волне» уже не первый год является долгожданным событием для любителей, как он сам это называет, современной поп-музыки.
- Андрей, о тебе самом очень мало известно кроме тех строк, которые ты, видимо, сам о себе написал как об авторе книги «Музпросвет.Ру». Можно какие-нибудь дополнительные факты из автобиографии?

- Ну, это неинтересный вопрос.Интервью не может быть бесконечным. Где-то должен быть пункт тяжести, нечто главное. Давай, сразу о главном?В принципе, я могу и о своей жизни, и о живописи, об искусстве, о Борисе Гройсе, или о математике-историке А. Т.Фоменко, у которого я был не только студентом дифференциальной геометрии, но и он был первым моим наставником в смысле рисования, я часто бывал у него дома, видел уже в 1982 глобальную хронологическую карту на стене… Но тогда мы ни до чего вообще не дойдём.
На уровне «какая твоя первая грампластинка?» я говорить не буду. Уровень претензий, понимаешь, не тот <_<
Но это даже и не вопрос. В вопросе должен быть вопросительный знак. Нет, я о себе писать не хочу. А не то некролог получится.

- Тогда давай гиперглобальный вопрос, чтобы все были в курсе, о чем вообще речь, — что такое музыка и для чего она нужна? Понимаю, что он может тоже показаться неинтересным, но иногда на простые вопросы можно получить весьма интересные ответы…

- Я так не думаю, но усилие, давай, приложу.

- Для чего она нужна?

- Я думаю, музыка создаёт человеку иллюзию неодиночества. Она говорит ему, что он не одинок.

- «Счастье — это когда тебя понимают» — сказал поэт?

- Так вот, некоторая музыка пробуждает ощущение, что она тебя понимает. Что она в куда большей степени твоя, чем то, что тебя окружает, включая, может быть, уже невыносимые для тебя самого твои мысли и привычки, руки-ноги, воспоминания и проч.
То есть я говорю о том, что музыка способствует самоидентификации человека. С чем именно? Очень непростой вопрос… не «что такое музыка?» интересно, а «что слышит человек, слушающий музыку?».Но ты меня это не спросил.
При этом, мне кажется, что создателю музыки музыка нужна в куда большей степени, чем слушателю. Я не верю в альтруизм, в искреннюю гуманитарную помощь. Творческая деятельность сугубо эгоистична. Речь при этом вовсе не идёт о «кайфе», который испытывает композитор. Нет-нет, он переживает свою деятельность как сущностно необходимую, как свой долг. Но долг вовсе не по снабжению человечества болванками для самоидентификации, моделями для эмоционального подражания, так сказать.
Что такое музыка? Если я не ошибаюсь, это форма, разворачивающаяся во времени. Метафора движения. Метафора разноокрашенного времени. Под «разной окраской» я имею в виду тембры, окраску звука, разные тембры дают возможность слышать одновременно несколько источников звука, несколько дорожек, несколько акустических действующих лиц.
Конечно, всё, что я сказал, звучит как абстракционистский бред, но так был задан вопрос. На самом деле, все знают, что такое музыка, кино, живопись, поэзия, женщина, кошка, дерево, погода… Нет смысла определять эти вещи. В любом случае, мы по уши сидим в определённой культурной традиции. То есть, я имею в виду, что разговор о«формах, разворачивающихся во времени» не может скрыть того обстоятельства, что мы относимся к западноевропейской музыкальной традиции. И альбом «Сержанты» Beatles нам в сто раз дороже и понятней, чем вся арабская или китайская музыка вместе взятая.

- Андрей, как бы ты охарактеризовал музыку, которой посвящены твои передачи?

- Я пишу практически только о попе: это связано с тем, что я — радиоведущий, и моя радиопередача формально посвящена молодёжной развлекательной музыке, я стараюсь выдерживать жанр.
Не о поп я пишу очень мало. Традиционная музыка (далеко не вся, естественно) — очень ценна и интересна. Оливье Мессиан — одно из самых дорогих мне имён.
Раньше про меня ходили мутные слухи, что Музпросвет — это кладезь такой информации, какой больше нигде нет. Теперь я утратил монополию на «уникальную информацию», но храню её на «густопсовость» и «завиральность» B) Думается мне.
То есть сила интерпретационного безумия инкриминируется мне. В то, что я пишу, как оно есть на самом деле, никто, кажется, не верит.
Интересно. Но даже несмотря на то, что это поп-музыка, традиционными путями её не достать и в столицах, что уж говорить о провинции… Поэтому многие скачивают mp3, которые зачастую достать довольно-таки просто. Как ты относишься к музыке через интернет?
С мп3 такая проблема — они звучат довольно плохо. То есть многие аспекты звука просто аннулированы. Ритм сохраняется, мелодия тоже, но много чего, что в музыке радует, — исчезает.
Естественно, срезается ядреный диапазон частот да плюс ещё ведь альбом, сингл — это не только то, что внутри. На какой-то процент это и обложка, и какое-то ощущение от оформления, это и порядок композиций на нем… Мп3 — это как секс с презервативом. Вроде и секс, а удовольствия минимум.
Не хочу показаться снобом, но когда пару лет назад я купил себе проигрыватель грампластинок и опять начал слушать винил, я полгода не мог слушать компакты. Потом поостыл.
Когда я первый раз в жизни услышал Оливье Мессиана году в 1979 в консерватории (органный концерт), это был конец моего интереса к року. Что называется, с Пинк Флойдом всё стало ясно. И со всем прочим тоже.
Это такое вышибалово мозгов (был год назад опять на концерте Мессиана в Аахене, специально потащился за тридевять земель, сидел на хорах в церкви прямо перед органом, убийство!), что я бы сказал, что большая часть всей остальной музыки — это какая-то малоубедительная церемониальная муть сквозь резинку.
Бывают очень сильные переживания, по сравнению с которыми всё остальное как бы не считается. Посему я считаю всю музыку записанной в «ознакомительных целях». Стенограмма, а не собственно музыка.
Как и не всякий секс без резинки — это нечто достойное упоминания. К сожалению.

- Хммм… Весьма упаднические настроения…

- По-моему, так весьма оптимистические. Есть высокие горы, есть сильные переживания, вовсе не всё — обман и произвол глуховатых дилетантов.
Мессиан нас не предаст, так сказать. Чего об Autechre не скажешь.

- Андрей, вообще от твоих последних работ создается впечатление, что ВСЯ музыка тебе надоела, она для тебя уже не на первом плане, от всего-то тебя тошнит, а вслух ты об этом сказать, естественно, не можешь, ибо это твоя работа…

- Люди, которые интенсивно слушали мои передачи, — то есть именно музпросвещались, а не просто «получали информацию» — уже много лет назад писали мне, что я… не могу точно процитировать, но, в общем, сник, погрустнел, завял, хотя и не протух. В любом случае — потерял энтузиазм. А передачи перестали сшибать с ног. На это я могу сказать очень много чего.
1. Музпросвет — начальная муз.школа.
В начальной школе сидеть много лет просто скучно. В одном классе больше двух лет не просидишь. Подросшему ученику начинает казаться, что марьпална «выдохлась», что «маша мыла раму» уже не даёт по мозгам, как два года назад.
Но кто-то при этом только-только начал слушать/читать.
2. Золотое время музпросвета — передачи из цикла “Was ist …?”
Тогда в течение года (примерно 1998) я охарактеризовал музстили — от ямайского даба до минимал-техно.
Так вот, многим слушателям стало казаться, что раз в месяц в мире музыки появляется новый стиль — со своими героями, историей, легендами, идеями. И так будет и дальше.
Раз в месяц — новое «Ах! А мы и не знали!».
Но это была сжатая история многих десятилетий! с тех пор появились 2step, NuJazz, clicks-n-cuts.
Ничего «нового» и потрясающего.
Стало казаться, что я устал? Да, нет. Поп-музыка вообще медленно шевелится на одном месте. Так было, как я понимаю, всегда.
3. Музыка не на первом месте? Бр-р-р… Какое-то инфантильное заявление.
Никогда она на первом месте она у меня и не была. На первом месте у каждого человека — он сам.
Нет-нет, музыка по-прежнему представляется мне важной составной частью культуры (и контр-культуры).
Меня музыка вдохновляет, я люблю её слушать, люблю хорошие концерты, покупаю компакт-диски и грампластинки, которые не просто ставлю на полку, а слушаю. Если музыка так себе, то искренно расстраиваюсь :)Вопрос только в том — что это за музыка?
Очень редко я завожу её в эфире. Пересечение эфирной музыки музпросвета и того, что я сам слушаю «для себя» — это, разве что, этно, традиционная музыка.
Мне далеко не «всё равно». Я вижу за музыкой живого человека — художника.
И живую традицию. Либо традицию авангарда, модернизма, либо традицию, скажем, Индонезии.
Если я вижу за музыкой халтурщика, мне тоже не всё равно, мне становится омерзительно.
Существует продукция для туристов и для аборигенов. Ио, что я называю «поп» — это, скорее, продукция для туристов. Мне интересно, что аборигены (индонезийские или европейско-авангардистские) делают для своих, для самих себя.
Гм, мысль получилась слега идеалистичной.
Корректива: иллюзий по поводу музыки «для себя» я не строю. Это не индульгенция, не алиби. Кстати, я очень полюбил в последнее время слово «алиби».
4. Мои передачи всегда были гиперкритичны. Когда я ругал U2, Oasis, Rolling Stones это вовсе не было знаком того, что я в них «разочаровался» или они «перестали для меня занимать первое место». Никогда они никакого места и не занимали. Я пытался смотреть на них, как психиатр на идиотов. Внимательно, но без иллюзий.
Поклонникам этих — и многих других групп, у меня для каждой был наготове литр желчи — мой взгляд всегда дико не нравился. Шесть лет назад на меня орали, что я не втыкаюсь в Модерн Токинг и Скорпионс, год назад — что я не достоин того, чтобы писать о Бьёрк, сегодня я должен давать отчёт, почему без энтузиазма скриплю по поводу кликс-энд-катс.
Могу написать ещё больше пунктов — тема моего пресловутого «пессимизма» столь же стара, как и моя передача, — но кажется, что примерно понятно, что имеется в виду.

- Ещё один вопрос: в журнале «Бульдозер» (творческое объединение Fulldozer) обнаружил очередную рецензию на твою книгу, так там говорится, что, мол, все те, кого ты считаешь гениальными музыкантами — это твои друзья и соседи. Действительно, ужель Кёльн такой центр авангарда и все такое? Исторически так сложилось? Или может тебе просто видней лучше? Неужели, скажем, в Нью-Йорке меньше интересных проектов?

- Гениальными музыкантами (из ныне живущих) я считаю дирижёра Пьера Булеза и композиторов Маурисио Кагеля и Сальваторе Шиаррино. Карлхайнц Штокхаузен тоже давал газу в 50-60х. Пускай и он тоже будет гением. Штокхаузен и Кагель живут под Кёльном, в этом отношении — да, они мои соседи. Но какой я им друг? Скорее — симпатизант :)
Кёльн центром авангарда не является. Просто потому, что никакого авангарда в природе нет.
Моя передача и сайт вовсе не посвящены авангардной музыке, избави Бог.
Нет, я веду речь о современной поп-музыке. В Кёльне много музыкантов, именно в ней подвизающихся. Насколько они значимы? Трудный вопрос.
Я имел возможность не раз убедиться в том, что внутри международной тусовки электронных музыкантов существует негласная табель о рангах.
Скажем, увидев, каким затравленно-восхищённым взглядом Kid606 смотрит на Маркуса Шмиклера, я многое понял.
Да, Mouse On Mars, Маркус Шмиклер, Томас Бринкман, вообще тусовка вокруг A-Musik, Эккехард Элерс — это big heads, крайне влиятельные лица.
Я с ними время от времени встречаюсь, веду small talk, но друзьями я бы их не назвал.
Ближе всего к русскому понятию «друг» находится Йорг Фоллерт (Wechsel Garland) — но его музыку я нещадно критикую. В любом случае — Йорг страшный реакционер.
Почему в Кёльне сложилось такое требовательное отношение к музыке и почему в Кёльн понаехало так много музыкантов, никто не знает. Никакого «кёльнского стиля» нет. Городские власти и многочисленные теле— и радиостанции до сих пор музыкальной сцены в городе практически не замечают. В местных клубах кёльнская музыка не звучит.
Насчет Нью-Йорка — не имею понятия.
В мои обязанности как радиожурналиста Немецкой волны входит рассказ о, грубо говоря, современной немецкой и европейской поп-музыке. То есть о том, что я вижу вокруг себя, и что я при этом понимаю.
Я вовсе не рассказываю только о кёльнских музыкантах и лейблах. Это какое-то досадное недоразумение.Две последние передачи: Lali Puna — это Мюнхен, Domizil — это Цюрих.
Как я реально могу рассказать о никому не известном нью-йоркском проекте?
У меня столько же возможностей, как и у тебя: интернет.
Если кто-то приезжает в Кёльн, я пытаюсь устроить интервью.
Кида606 я ждал три часа (он обещал поговорить со мной перед концертом, но никак не мог выкроить свободные полчаса, то есть просто не взял в голову, а, может, я ему не понравился) — потом мне стало тошно, и я решил: ухожу, это просто издевательство. Пришёл Маркус Шмиклер, kid606 взвился, рванулся брататься с Маркусом и рассказывать, как ему нравится последний альбом проекта Майка Пэттона Фантомас, Маркус пожал плечами и отвернулся. Мы ушли с Маркусом. Перекинувшись с Маркусом парой слов, я ушёл, а он остался на концерт, впрочем, он больше пяти минут ни один концерт не слушает. Я тоже.
Так я и не взял интервью у Kid606-а (то есть у Мигеля).
Немцы подходят к делу (и к своей музыке) куда менее по-тинейджерски. Мягко говоря.
Те интервью с англичанами и американцами, которые я вижу по телевизору, выводят меня из себя. Очень часто ребята не рассказывают, «что наболело», а либо представительствуют, либо говорят откровенный хлам, гонят словесную ряску.
Спасибо, унесите.
 

цыц

Новичок
Кризис звукоиндустрии, кризис музжурналистики, кризис мэйнстрима, кризис электроники... Ещё одна статья Горохова.
От себя: возможно, кого то уже раздражает, что я часто упоминаю этого автора) Скажу только, поначалу он меня тоже неслабо раздражал, в том числе и едкими выпадами, в частности, в сторону той музыки, которую люблю я. Но щас я улыбаюсь и во многом с ним согласен.
А музыку то всё равно слушаю ту, которая мне нравится.
 

Вложения

  • hole.htm
    103.1 KB · Просмотры: 8

Immortal

groove
Даже у маниакального меломана когда-то наступает переполнение.

не наступит, если он не запаривается над распознанием стилей, жанров, т.д. и над всем вышенаписанным, а просто слушает любимую музыку.
 

цыц

Новичок
не наступит, если он не запаривается над распознанием стилей, жанров, т.д. и над всем вышенаписанным, а просто слушает любимую музыку.
Это время покажет), оно многое меняет. А читает кто то романы, кто то новости, о музыке тоже разное любят читать, не сомневаюсь. Интересы у всех разные.
 

цыц

Новичок
Проблемы копирайта. Одна из трех журнальных статей, остальные две не нашел в инете. Жаль, так как они заставляют призадуматься, а так ли это правильно - закон об авторском праве.
"Копирайт давно уже не экономическая мера; копирайт это мера полицейская", - считает Михаил Вербицкий, известный российский математик, работающий в США. Он опубликовал в Сети обширную статью с красноречивым названием "Антикопирайт".

"Современное состояние законов о копирайте таково, что процитировать даже одну-две фразы кем-то сочиненного текста проблематично, - пишет М. Вербицкий. - Для культуры это означает смерть, безвозвратную и окончательную - что произошло бы с математикой, если бы нельзя было бы использовать кого-то теорему без разрешения автора или наследников? Кирдык".
Журнал "Салон АВ" 2002 г. №: 7
Дмитрий Ловковский.
Явления, давшее заголовок этой публикации, не существует. Однако весьма влиятельные силы делают все, чтобы эта диктатура установилась. Правда, есть люди, которые этому мешают - из экономических или идейных соображений. Или просто так - лишь потому, что одержимы бескорыстным стремлением подобрать ключик к любому замку.
Ситуация вокруг защиты копирайта постоянно накаляется, и уже сейчас похожа на боевые действия. Пока еще без танков, ракет и, к счастью, без человеческих жертв. Хотя пострадавшие уже есть.
Осведомленные читатели наверняка подумали: "Ага, сейчас будут писать про Дмитрия Склярова, русского программиста, угодившего в американскую тюрьму". А вот и нет, не угадали.
Первым пострадавшим на поле битвы за копирайт был формат цифровой магнитной звукозаписи DAT. Обладавший массой достоинств, не поблекших и до сих пор, он не получил того массового распространения, коего был достоин в силу своих качеств, и оказался узником профессиональных звукозаписывающих студий. Как считают многие специалисты, исключительно потому, что в стоимость каждого аппарата включались огромные (до нескольких сот долларов) отчисления в пользу крупнейших музыкальных издательств. По той же причине так и не стали популярными бытовые CD-рекордеры - на этот раз royalties были включены в цену носителей, специальных болванок CD-R/RW с логотипом Audio. Примеров могло бы быть и больше - многие случаи, когда интересы правообладателей оказывали судьбоносное влияние на развитие аудио- и видеотехники, не становились известны общественности.
Кстати, некоторые читатели, наверное, уже обратили внимание, что я нарочито избегаю словосочетания "авторские права", предпочитая иностранное "копирайт", пусть и написанное кириллицей. На то есть веские причины.

ДИТЯ ЦИФРОВОЙ ЭРЫ

Копирайт буквально переводится на русский язык как "право на копирование". Речь идет не об авторстве того или иного произведения, а о праве зарабатывать на его тиражировании. В наше время авторы довольно часто оказываются этого права лишены. Хотя так было не всегда.
7 апреля 1710 года британский парламент принял Statute of Anne, который считается историками первым законом о копирайте. Он ограничивал права книгоиздателей определенным сроком, по истечении которого книга становилась общественным достоянием и ее могли печатать все кому не лень. До принятия этого закона книгоиздательство регулировалось уложением от 1662 года, по которому издатели, уплатив некую сумму в казну, получали монопольное право на печать книги.
Затем в дело включились французы. В 1866 году автор "Отверженных" Виктор Гюго создал международное объединение писателей и художников, в недрах которого и родилась в 1886-м Бернская Конвенция, и по сей день остающаяся главным международным документом о копирайте.
Изначально Бернская Конвенция позволяла авторам защищать свои интересы от не слишком чистоплотных издателей. В XX веке те, против кого был обращен копирайт, сумели превратить его в свое оружие.
"Копирайт ограничивал издательства в интересах авторов. Сейчас копирайт ограничивает публику в интересах издательств", - это высказывание принадлежит Ричарду Столлману, родоначальнику движения свободного программирования.
Причем тут программирование? При том, что с началом цифровой эпохи музыка, кино, компьютерные программы стали существовать в едином измерении. Во времена аналоговой звукозаписи никому и в голову не приходило применять по отношению к какому-нибудь музыкальному произведению термин "информация". Сейчас - сплошь и рядом. Любое творение искусства, переведенное в цифру, может быть выражено в форме ТЕКСТА, как и любая компьютерная программа. Когда судебные инстанции запретили распространение утилиты DeCSS (с ее помощью снималась защита с DVD), энтузиасты стали печатать ее исходный текст на майках.
Компьютерные технологии используются для защиты цифрового контента от несанкционированного копирования. Их же применяют и для преодоления этой защиты. Именно широкое распространение компьютеров и Интернета сделало проблему копирайта болезненной и острой. В сущности, она порождена самой цифровой эпохой.

БУМЕРАНГ КОМПАКТ-ДИСКА

Когда мэйджоры звукозаписи с энтузиазмом закрывали производство виниловых пластинок в связи с триумфальной победой компакт-диска, они вряд ли предполагали, какие проблемы получат в недалеком будущем. Время было столь радостным, что думать о плохом совсем не хотелось. Сейчас очень любят подсчитывать, сколько миллионов и миллиардов лишилась индустрия звукозаписи по вине пиратов. Интересно, а пытался ли кто-нибудь подсчитать, сколько заработали эти "пострадавшие" на том, что по несколько раз продали меломанам одни и те же записи? В первый раз - на виниле. Во-второй - на компакт-дисках. В третий - снова на компакт-дисках, но уже после цифрового ремастеринга, поскольку выяснилось, что первые издания на CD были, мягко говоря, не слишком удачными.
Видимо, запах барышей настолько вскружил голову, что позаботиться о более-менее серьезной защите от копирования попросту забыли. Кстати, ведь и на современных компакт-дисках стоит цифровой флажок копирайта, только воспринимается он как не более чем атавизм.
Первые персональные компьютеры с флоппи-дисководами на 360 кб и с жестким диском на 10 Мб (а порой и вообще без оного) казались совершенно безвредными. Но потом появились дисководы CD-ROM. Сейчас многие защитники копирайта отдали бы душу дьяволу, лишь бы вернуться в те давние времена, когда создавались соответствующие спецификации и формат компьютерных оптических дисков оказался совместимым с CD-Audio. Ну что стоило сделать дырку у CD-ROM квадратной? И ведь не было бы тогда большинства нынешних проблем с mp3. Нет, поддались искушению, потеряли голову от аромата грядущих прибылей. И вправду ведь, способность компьютерных дисководов воспроизводить музыкальные диски во многом способствовала увеличению продаж CD-Audio. Знаю достаточное количество людей, которые приобретают компакты, не имея дома ни одного CD-проигрывателя - они слушают музыку на компьютере. Теперь, правда, они почти поголовно перешли на mp3 и дисков больше не покупают. Кстати, пираты от этого тоже страдают.
А может быть, просто пришло время вернуть деньги, неправедно нажитые на многократной перепродаже одного и того же музыкального материала?

ПОДСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ

Не так давно IFPI (Международная федерация производителей фонограмм) опубликовала данные о том, что в 2001 году общие мировые продажи музыкальных записей на всех носителях упали на целых 5% и составили в итоге жалкую сумму в $33,7 млрд. А мне почему-то вспоминаются данные о многократном росте продаж DVD-дисков все в том же году. И я почти уверен, что именно красавец DVD, на которого так долго возлагали надежды контент-провайдеры, явился тем самым злодеем, что нагло залез в карман звукозаписывающих компаний.
Любая семья, которая приобрела домашний кинотеатр и покупает теперь DVD-диски, неизбежно будет меньше тратить на музыкальные компакты. Во-первых, бюджет не резиновый. Во-вторых, свободного времени на развлечения больше не стало. Все мои друзья и знакомые, приобщившиеся к благам DVD, практически перестали покупать CD-Audio.
Вообще практика подсчета пиратских дисков и расчет на этой основе потенциальных потерь кажется мне слишком... романтической. Большинство россиян, которые покупают контрафактные компакты, никогда и ни при каких обстоятельствах не купят фирменный. Слишком дорого. Если человек тратит в месяц 240 рублей на незаконную продукцию, сколько он купит лицензионных дисков, если пиратских не будет? Ни одного. Потому что лицензионный в "специальном оформлении", сделанный специально для нищей России, стоит 170, а если не станет пиратских, за него будут требовать все те же 500. А ведь еще хочется кушать, и нужно чем-то прикрывать срам - при российских заработках на музыку остаются гроши.
"Если бы не пираты, на Земфире мы бы заработали $30 млн.", - заявила в интервью газете "Коммерсантъ" Алена Михайлова, генеральный директор компании Real Records. Красивая женщина. И на удивление откровенная:
"После кризиса и диски, и кассеты перестали продаваться вообще. И пираты протянули руку помощи. У них существовала разветвленная сеть дистрибуции. Нам надо было адаптировать цены к пиратским, чтобы хоть как-то выжить в тот момент. Была альтернатива: либо закрыться, либо договориться с пиратами. И с пиратами пошли договариваться все".
Далее следует комментарий от "Ъ", который я, с вашего позволения, упущу и сразу перейду к самому интересному моменту нашего "стриптиза":
"До поры до времени этот союз существовал, - продолжает Алена Михайлова, - пока пираты не почувствовали, что могут развернуться. Они стали выходить на рынок авторских прав. Доход с пиратского продукта позволял им платить авторам гонорары гораздо большие, чем предлагали легальные компании. До сих пор с посткризисного момента мы не можем организовать собственную сеть дистрибуции".
А пираты почему-то смогли.
И что делают в этой критической ситуации легальные производители музыкальной продукции? Они начинают оклеивать свои диски специальными марками правообладателя. Которые тоже стоят денег и неизбежно увеличивают себестоимость продукции. И при этом легко подделываются.
А как вам нравятся пираты, которые платят артистам более высокие гонорары, чем "легальные" правообладатели?
Не секрет, что многие крупные производители легальной аудиовизуальной продукции в России имеют не такое уж давнее пиратское прошлое. И порой позволяют себе тряхнуть стариной. И это естественно. Толковый флибустьер, сумевший создать дистрибьюторскую сеть или договориться с западными компаниями об особых условиях приобретения лицензий, как правило, неплохо справляется с бизнесом и в его легальной ипостаси.
А наши "белые" борцы за копирайт пока ограничиваются лишь обращением к властям, раздачей жалобных интервью прессе и наклеиванием марок на диски. Или совершают совершенно иррациональные с точки зрения авторских интересов поступки. Приведу еще одну цитату из "Коммерсанта" (номер от 23.05.2002):
"На рынке коммерческого радиовещания произошло беспрецедентное событие. Компания "Лига прав", которой принадлежат права на песни около 180 авторов, потребовала у ряда FM-радиостанций либо изъять произведения этих авторов из эфира, либо заключить с "Лигой" прямые лицензионные соглашения. Если другие правообладатели последуют этому примеру, русская музыка может вовсе исчезнуть из радиоэфира".
При этом речь идет об исполнителях, которые отнюдь не принадлежат к числу самых популярных и которые остро нуждаются в раскрутке с помощью радио. Если их песни перестанут передавать, публика очень быстро забудет об их существовании.
Можно, конечно, посетовать на то, что у российских правообладателей крайне ограниченные возможности (и не только финансовые). А может, это (при нашем-то менталитете) и к лучшему.

БИТВА ТЕХНОЛОГИЙ

Противостояние между разработчиками средств защиты контента и теми, кто их преодолевает, все больше напоминают классический мультик про Тома и Джерри. Легко догадаться, на чьей стороне симпатии публики.
Попробуйте зайти в какую-нибудь интернетовскую поисковую систему и ввести ключевое слово "макровижн" (именно так, по-русски) - в ответ получите длиннющий перечень ссылок на разные доски объявлений, где продаются подержанные DVD-плееры. Как сообщают их владельцы, "макровижн снят", причем преподносится это как очень существенное достоинство предлагаемого аппарата. Иначе его и не купят.
Про зонирование уже и говорить неудобно: продать в России проигрыватель, играющий диски только 5-ой зоны, значительно труднее, чем превратить аппарат в мультизонный.
Таков рынок - он всегда заискивает перед потребителем, а тот не любит, когда ограничивают его право на fair use (добросовестное использование). "Америкосы будут смотреть свежие фильмы на DVD, а мы вместе с Африкой должны дожидаться своей очереди, как люди второго сорта?" Национальная гордость россиян (а также китайцев и прочих народов) - великая сила, против нее ни одна защита не устоит.
В итоге кинокомпании пришли к тому, с чего следовало начинать: блокбастеры выходят теперь на российский экран в то же самое время, что и на американский. Стоило ли зональный огород городить?
Систему кодирования CSS (Content Scrambling System - она признана препятствовать побитовому копированию DVD) взломал 15-летний норвежский подросток. Причем сделал это не из хулиганских или еще каких иных побуждений, а исключительно для того, чтобы можно было проигрывать диски на компьютерах под управлением операционной системы Linux.
Хитрейшие системы защиты аудиодисков Cactus Data Shield и Key2Audio снимаются с помощью обычного фломастера или клейкого листочка. Конечно, разработчики придумают что-нибудь еще, но и на новые их творения найдется какой-нибудь гвоздик или карандаш. Да и миллионы уже выпущенных со старой версией защиты дисков остались "без штанов".
На рынке присутствует не так уж мало дисководов, которые легко копируют компакты с защитой от проигрывания на компьютерах.
Французский сайт ZDNet провел тестирование 27 устройств и выяснил, что 9 из них прекрасно справляются с дисками, защищенными системой Key2audio. Позже к ним добавили еще одну модель, десятую.
На сегодняшний день не известно ни одной системы, которая могла бы стопроцентно противостоять копированию цифровой информации. Это касается и видеоматериалов, и музыки, и компьютерных программ. Специалисты по безопасности могли бы к этому добавить, что защитные системы с абсолютной надежностью вообще вряд ли осуществимы на практике. В реальности достигается некий компромисс, когда система в состоянии обеспечить некий уровень защиты, но при этом не настолько дорога, чтобы сделать свое использование экономически абсурдным.
И не создает чрезмерных проблем своему владельцу. Последнее очень важно, поскольку существует одна неприятная закономерность: чем выше уровень защиты, тем больше проблем создает система безопасности своему владельцу.
В сфере аудиовизуальной этот принцип полностью сохраняет свою справедливость. С той лишь поправкой, что проблемы возникают не у тех, кто поставил защиту, а у тех, кто покупает снабженные ею продукты и фактически оплачивает ее из своего кармана.
И только у пиратов не возникает никаких проблем.
"Физически невозможно создать эффективную систему, не нарушая при этом права потребителя", - таково авторитетное мнение профессионала, директора компании "ЭлкомСофт" Владимира Каталова (Дмитрий Скляров является его сотрудником).

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

Поскольку техника не справляется с защитой копирайта, борьба за интересы правообладателей все больше переходит в судебную сферу.
И что удивительно, вместо того, чтобы отлавливать производителей пиратской продукции, перекрывать каналы ввоза и громить подпольные цеха, защитники "авторских" прав делают своей мишенью конечного потребителя. Соответствующее законодательство постоянно ужесточается, оставляя все меньше места для faire use.
В XVIII веке срок действия копирайта составлял всего 13 лет после смерти автора - по истечении этого срока произведение становилось общественным достоянием. В Штатах он уже равен 70, и идет интенсивная подковерная борьба за его увеличение.
С 1985 года в США запрещено копирование защищенных авторским правом материалов на ксероксе. Если раньше любой человек мог взять в библиотеке книгу и снять с нее ксерокопию, то теперь это является уголовным преступлением. Да, именно уголовным - дела о копирайте теперь рассматриваются не в гражданском судопроизводстве, а в уголовном.
В 1998 году был принят DMCA (Digital Millennium Copyright Act) - Акт о копирайте цифрового тысячелетия. Запрещается дизассемблировать тексты приобретенных программ а также делать в них какие-либо изменения. Нельзя также распространять информацию, позволяющую дизассемблировать программу либо делать в ней какие-то изменения. Все это относится к любому другому тексту (кинофильму, музыкальной композиции), защищенному копирайтом. За нарушения - тюремное заключение до 10 лет. Лицензионное соглашение, сопровождающее электронную версию книги "Алиса в стране чудес", выпущенной компанией Adobe, запрещает копировать любые куски текста, распечатывать его, давать его кому-либо почитать и даже зачитывать купленную книгу вслух. За нарушение - тюрьма.
В странах Европейского союза принят еще более жесткий акт - EUCD (European Copyright Directive), который вступит в действие в середине 2003 года. В него введено понятие rights-management information (RMI) - по нему правообладатель получает возможность полностью контролировать использование лицензионного продукта. Скажете, к нам это не имеет никакого отношения?
Сейчас готовится новое соглашение в рамках Гаагской Конвенции, по которому любой закон об интеллектуальной собственности, принятый одним из участников Конвенции, будет иметь силу на территории других государств.
А тем временем в Штатах готовится еще один акт - Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act (CBDTPA). В нем, в частности, говорится:
"Запрещается производить, импортировать, предлагать публике и любым образом распространять любое интерактивное цифровое устройство, которое не использует встроенные сертифицированные DRM (Digital Rights Management) защитные технологии".
Закон этот пока не принят. Но можно не сомневаться, что рано или поздно он будет одобрен Конгрессом США, а затем будут приняты европейские аналоги. Ведь технология проталкивания уже отработана.
И если Россия ступит в ВТО, все эти законы начнут действовать и у нас.

В ОЖИДАНИИ ФАРСА

"Копирайт давно уже не экономическая мера; копирайт это мера полицейская", - считает Михаил Вербицкий, известный российский математик, работающий в США. Он опубликовал в Сети обширную статью с красноречивым названием "Антикопирайт".
"Современное состояние законов о копирайте таково, что процитировать даже одну-две фразы кем-то сочиненного текста проблематично, - пишет М. Вербицкий. - Для культуры это означает смерть, безвозвратную и окончательную - что произошло бы с математикой, если бы нельзя было бы использовать кого-то теорему без разрешения автора или наследников? Кирдык".
Среди тех, кто активно противится экспансии копирайта, затрагивающей сферу fair use, производители железа - одни просто выпускают технику, способную обходить защиту, другие открыто заявляют о своей принципиальной позиции. К последним относятся и такие гиганты, как Intel, Philips.
Компания Gateway, одна из крупнейших на американском компьютерном рынке, не пожалела средств на специальное социологическое исследование. Как оказалось, 73% опрошенных, регулярно качающих музыку из Сети, тратят на покупку музыкальных CD не меньше денег, чем раньше. А 53% респондентов сообщили, что скорее приобретут диск, если смогут предварительно смогут его прослушать в формате mp3.
А вот мнение еще одного жителя США, Джона Гилмора, владельца небольшой программистской фирмы (цитируется по сайту www.computerra.ru):
"Если к 2030 г. мы изобретем дупликатор материи, стоящий не дороже CD-рекордера, неужели мы запретим его и загоним в подполье, чтобы фермеры продолжали зарабатывать на жизнь, продавая дорогие продукты питания? Чтобы мебельщики смогли зарабатывать, предотвращая копирование кроватей и стульев по доллару за штуку? Чтобы строители не разорились, если дублирование комфортабельного строения будет обходиться в сотню-другую?"
Что может получиться, если будут приняты и распространены на весь мир драконовские законы о копирайте, легко предвидеть. Особенно тем, кто жил при коммунистах и хорошо помнит, как регистрировались все пишущие машинки, а копировальные аппараты стояли в особых помещениях под замком.
История имеет привычку повторяться. Трагедию мы уже пережили. Остается дождаться фарса.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ АУДИОДИСКОВ ОТ КОПИРОВАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Первые защищенные аудиодиски ничем не отличались по оформлению от обычных. В итоге звукозаписывающие фирмы были завалены огромным количеством рекламаций, и пришлось заменять значительную часть тиража "нормальными" оттисками.
Так что сейчас большинство релизов с защитой снабжается соответствующими надписями, а некоторые производители даже убрали логотип Compact Disk Audio - как отклик на заявление одного из руководителей Philips о недопустимости нарушения спецификаций "Красной книги".

Key2audio (Sony DADC)

По данным Sony, ею защищено 500 наименований дисков, вышедших тиражом свыше 17 млн. экз. Согласно утверждениям разработчиков, все эти диски должны нормально читаться в любых аудиопроигрывателях (включая DVD-аппараты, переносные и автомобильные плееры) и не могут восприниматься компьютерными дисководами. На практике все несколько иначе: многие проигрыватели отказываются воспроизводить защищенные диски, в то время как некоторые модели компьютерных дисководов прекрасно их читают.
Диск, защищенный этой системой, снабжен специальной дорожкой, а в системную область диска (TOC) включаются ошибочные данные, которые вводят в заблуждение компьютерные системы. Обычные CD-проигрыватели не обращаются к дополнительной дорожке, а потому должны читать диски без проблем. В отличие от других защитных систем, дорожки с музыкальной информацией не затрагиваются, а потому качество воспроизведения не страдает.

SafeAudio (Macrovision)

Одна из первых защитных систем, разработанная той самой фирмой, что прославилась на ниве DVD. И работающая по схожему принципу. В цифровой поток подмешиваются паразитные сэмплы и ложные данные ECC (Error Correcting Code). Цифровое извлечение аудиоданных происходит неверно и не может быть скорректировано компьютерными системами. А вот обычные аудиопроигрыватели должны читать такие диски нормально (при этом ошибки исправляются методом интерполяции). Более того, они должны воспроизводиться и на компьютерных дисководах, если используются в режиме проигрывания аудио и сигнал снимается с аналогового выхода. То есть запрещается только DAE (режим цифрового считывания) и конвертация в mp3. Диски, защищенные это системой, копируются некоторыми специализированными программами-копировщиками. А на обычных CD-проигрывателях нередко отмечается деградация качества (по сравнению с незащищенными дисками).

MediaCloq (SunnComm)

Эта система пытается ввести в заблуждение компьютерные дисководы, внушая им, что на диске нет аудиоданных. Диск делается мультисессионым и с модифицированным TOC. Первые версии системы были несовершенны, и защищенные ею релизы не читались на DVD-проигрывателях. В последней версии эта проблема устранена.

Cactus Data Shield (Midbar)

Поговаривают, что в израильской фирме, создавшей этот продукт, работают наши бывшие соотечественники.
Что же касается системы, то под общим названием на самом деле скрывается несколько защитных технологий. Первая (CDS-100) использует нестандартный TOC, что вводит в заблуждение большинство компьютерных дисководов, которые "думают", что на диске записано всего 28 секунд музыки. Более поздняя версия (CDS-200) вносит дополнительную информацию в поток аудиоданных, что не должно влиять на воспроизведение диска обычными проигрывателями, но приводит к ошибкам чтения при извлечении на компьютерах.
Новейшая версия (CDS-300) позволяет гибко контролировать процесс передачи данных на компьютер или проигрыватель mp3 по воле правообладателя (к примеру, может разрешать импорт в mp3-плеер и запрещать ввод в компьютер или наоборот)
Диски, защищенные "кактусом" версий CDS-100 и CDS-200, копируются "один в один" программой CloneCD.

Duolizer (BayView Systems)

Диски, снабженные этой технологией, содержат обычные аудиоданные и сжатый защищенный поток для передачи через Интернет. Применяется, главным образом, в демонстрационных дисках, которые раздаются прессе.

MusicGuard (TTR Technologies)

Эта технология основана на схожем с SafeAudio принципе, поскольку разрабатывалась совместно с Macrovision. Эффективна приблизительно на 70% компьютерных дисководов.
 

цыц

Новичок
Прервусь немного.
Было время, в жизни встретился человек, познакомивший с большим количеством доселе неизведанной музыки. Был он старше меня на треть жизни. Я еще злился на него, что дает мне слушать что то непонятное. Многое из того так и не пришлось ко двору(хотя не жалею ни капли, что прослушивал), очень многое, казавшееся "какофонией", впоследствии оказалось алмазами. Толчок был дан.
Я начал больше читать про музыку(конечно же не про то, кто что носит и кто кого поимел среди знаменитостей). В итоге стал понимать, почему мне нравятся совершенно разные, на первый взгляд, исполнители. Очень многое взаимосвязано в музыке, оказывается. Первый, поразивший до мозга костей(потом пару дней, как пьяный ходил: где ж достать описанную музыку), был журнал "Экзотика", выходил редко, сабака.
На нем же убедился, достав позже таки кое что, описАть музыку можно ого-го! Но на деле чет не очень. Но всё ж, "алмазы" нашлись и тут!
С тех пор прослушано немало, вкус плавно видоизменяется, скорее даже расположен синусоидой на некоей прямой основных пристрастий. Но с каждым годом убеждаюсь, как мало знаю о музыке, сколько её, ещё неизведанной. Порой действительно, совсем ненадолго, думаешь, ну слышал, слышал подобное, и в разных вариациях, не цепляет блин. И вот! (надежда умирает последней)) Глядишь и повстречались записи исполнителя, который сумел известными средствами, пропустив чрез свою душу и видение мира музыкальный опыт предыдущих поколений, создать что то необычное, удивительное... Нот, говорят, всего семь. А музыка, я знаю, бесконечна)

..Прочитал это сообщение два года спустя. Мда, ну и пафосный же я был иногда))
 

цыц

Новичок
Взгляд на историю индастриэла, его истоки.
1. Предисловие

С каждым годом мы все дальше и дальше отдаляемся от 82-го года - года смерти Industrial culture и превращения ее в просто одно из направлений современной музыки. И с каждым годом появляется все больше людей, не знающих и не помнящих о первоначальном значении термина "industrial" и представителях этого мощного культурного движения 70-х и представляющих себе индустриальную музыку по стилям, имеющим все меньшее и меньшее отношение к оригиналу. Нет, конечно, индустриальная культура не умерла окончательно - она продолжает жить в многочисленных и серьезных и расчитанных на массового читателя публикациях, а также в не менее многочисленных современных продолжателях, которые активно развивают, как музыкальные, так и концептуальные идеи.
До России индустриальная музыка добралась тогда, когда оригинальные индустриальные группы уже или прекратили свое существование, или объявили о смене ориентиров. Западные печатные источники в России все еще труднодоступны, а большинство музыкантов, которых сегодня можно считать наследниками и продолжателями индустриальной культуры известны только специалистам. Однако интерес к явлению все же достаточно велик и задачей данного труда является как раз помочь желающим в их поиске и ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Эта работа не является научной, так как основной целью был не анализ явления, а сбор существующих фактов в один объем (в процессе ее написания было использовано большое количество информационных источников - я перечислил их в разделе "Информационные ресурсы"). Так же я не претендую на написании "Истории industrial" (которая в полной мере до сих пор, к сожалению, не написана) - для этого моя работа является слишком поверхностной. Не является этот текст и FAQ'ом в привычном значении этого термина, поэтому я и взял в качестве названия выражение "extented FAQ".
Настоящий вариант не является окончательным - не все в нем еще написано так, как мне бы хотелось. В настоящей версии исправлены некоторые ошибки, опечатки и неточности, которые удалось обнаружить в предыдущем варианте, а также добавлен раздел, посвященный лэйблам, специализирующимся на индустриальной и пост-индустриальной музыке - он будет постоянно дополняться. В следующих версиях я предполагаю, в первую очередь, добавить раздел, посвященный, немузыкальным организациям, имеющим отношение к индустриальной культуре. Также в данной версии уделено совершенно недостаточно внимания влиянию на индустриальную культуру оккультных и эзотерических школ и концепций - в последующих версиях FAQ'а я намерен восполнить этот пробел.
Ну и естественно буду рад любым комментариям, дополнениям, уточнениям и вопросам.

2. Предистория

Конечно индустриальная культура возникла не на ровном месте - у нее было огромное количество предшественников и предтеч, как в нашем веке, так и гораздо раньше. Уже сами предпосылки к возникновению индустриальной культуры заслуживают отдельного разговора. Я бы разделил эти предпосылки на три части: концептуальные или идеологические корни, музыкальные корни, техническая база и непосредственные предшественники.

2.1. Концептуальные корни

Корни индустриальной идеологии уходят в традиции радикальной литературы и художественных перформансов, которые, в свою очередь, берут свое начало в футуризме, возникшем в начале века. Там же берут свое начало также и индустриальная тактика и методы. Историки искусства 20-го века, в качестве родоначальника перформансов, обычно ссылаются на прото-сюрреалистский театр абсурда Альфреда Жари (Alfred Jarry - по некоторым данным, не имя, а коллективный псевдоним) Ubu Roi, действовавший в Париже в 1896 году. Филиппо Маринетти (Filippo Marinetti), чей "Футуристический манифест" был опубликован в 1909 году, подхватил провокационистский жезл в своей пьесе "Roi Bombance", написанной в 1905 году. Жажда провокации стало основой Первого итальянского футуристического движения, а затем была удачно интерпретированна дадаистами и сюрреалистами.
Политика всех трех движений (футуризм, дадаизм и сюрреализм) могла сильно различатся в то время, однако при взгляде из сегодня, важными остаются только общие черты. Все три движения были ответами на тогдашние реалии, ответы были разными. Футуризм противопоставлял традиции динамизм, технологию и патриотический милитаризм. Сюрреалистское позитивное видение "прогресса" получило некоторые отклики среди ранних индустриальных музыкантов. Однако, если большинство индустриальных музыкантов (даже такие технофилы, как Kraftwerk) имели довольно иронический и циничный взгляд на вклад науки в историю, футуристы себе такого никогда не позволяли - Маринетти праздновал Индустриальную революцию совершенно серьезно и без тени иронии.
Схожесть дадаизма с индустриальной культурой менее двусмысленна. Ярость дадаистов была инспирирована Первой Мировой Войной, как сильнейшим проявлением общественной банальности. Их реакция имела много общего с индустриальным искусством - это была попытка найти эстетику там, где большинство находит только злость. Для дадаистов это означало примитивистскую абстрактную живопись и перформансы в Cabaret Voltaire в Цюрихе, которые включали в себя бессловесную звуковую поэзию.
Вот цитата из "Дадаистского манифеста", написанного Рихардом Хельсинбеком (Richard Huelsenbeck) в Германии в 1918 году: "Искусство, в его исполнении и направлении, зависит от времени, в которое оно живет, и от артистов и создателей эпохи. Высшим искусством станет то, которое, с полным осознанием контекста, представит тысячи проблем дня, которое будет явно наполнено взрывами прошлой недели, которое постоянно будет пытаться собрать собственные члены после вчерашнего крушения. Лучшими и наиболее экстраординарными артистами станут те, кто ежечасно будут выхватывать лохмотья собственных тел из разъяренных катаракт жизни, кто, с кровоточащими руками и сердцами, будут поститься по уму своего времени".
Индустриальная музыка очень сильно в сегодняшнем дне и, соответствуя описанию Хельсинбека "высшего искусства", она адресованна к важнейшим вопросам сегодняшнего дня: социальной отчужденности, иллюзиям, созданным средствами массовой информации и преподносящимся вместо реальности, невозможности морали в культуре, в которой традиционные символы морали потеряли свою силу.
Дадаистская традиция анти-искусства продолжала развиваться в разных формах в течение всего века и первыми, кто подхватил дадаистское знамя стали сюрреалисты, находившиеся с ними (например через Тристана Тцару - Tristan Tzara) в непосредственном контакте. Кроме дадаизма, сюрреализм питала и французская абсурдистская традиция, идущая от Жарри, Раймонда Русселя (Raymond Roussel), Лотреамона (Lautreamont - он, кстати часто упоминается также и различными индустриалистами, а его герой граф Малдорор стал одним из ключевых персонажей песен Current 93) и Гийома Аполлинера (Guillaume Apollinaire). Обычно разрыв между дадаизмом и сюрреализмом представляют, как результат личной ссоры между Андре Бретоном (Andre Breton) и Тцарой, однако некоторые аргументы говорят за то, что этот разрыв явился следствием парадоксальной попытки сюрреалистов рационализировать иррациональное движение, провозглашавшее беспорядок и анархию.
Попытки сюрреалистов показать бессознательное выглядят, как стремление достичь аутентичности через примитивизм, ставший основным элементом искусства 20-го века. Как уже говорилось, развитый ими перформанс стал одним из базовых элементов в индустриальной культуре, однако связь многих индустриальных музыкантов с сюрреализмом выглядит гораздо более непосредственной.
Если сюрреалисты постепенно отбросили дадаистскую провокационистскую тактику, то другие, более поздние движения - нет. Так в первой половине 60-х в США появилось движение Fluxus, сочетавшее дадаистскую практику розыгрышей с довольно специфической анти-буржуазной идеологией. Они хорошо знали свое наследие - к примеру, в 62-м году участник Fluxus японец Нам Джун Пайк (Nam June Paik) провел в Дюссельдорфе акцию под названием "Нео-Дада". Некоторые художники, сотрудничавшие с Флюксом, как, к примеру, Терри Райли (Terry Riley) и Ламонт Янг (LaMonte Young) несколько позже занялись также и музыкой и через популяризаторов типа Брайана Иноу (Brian Eno) несомненно оказали влияние и на многих индустриальных музыкантов.
Флюксус был только одним из элементов перформанс-культуры 60-х. Наиболее известными, также, являются "Хеппининги", проводившиеся Алланом Кэпроу (Allan Kaprow) начиная с 59-го и восходившие к нью-йоркским дадаистам в лице Пикабия (Picabia) и Дюшана (Dushamp).
Еще одним движением, несомненно повлиявшим на индустриальную культуру, являются битники с их наркотическими экспериментами, провозглашением сексуальных свобод, социальным эскапизмом и техникой свободного письма. Несколько особняком от остальных битников стоит наиболее выдающийся из них - Уильям Берроуз (William Burroughs), еще в 30-х годах, вместе с Брайаном Гизиным (Bryon Gysin), изобретший литературный метод cut-up, ставший впоследствии прообразом сэмплерной техники. Индустриальные музыканты в полной мере отдали Берроузу дань уважения - Throbbing Gristle в середине 70-х издали на своем лэйбле сборник его ранних звуковых экспериментов, а пригласить его для совместной записи до самой его смерти в 97-м году почитали за честь все, от Coil до Ministry.
В 62-м году в Калифорнии писатель Кен Кизи (Ken Kesey) открывает возможность немедикаментозного использования ЛСД. Он начинает эксперементировать с разнообразными наркотиками и вскоре вокруг него собирается группа, получившая название "Pranksters". Они колесили на автобусе по Америке, снимали фильм о своих похождениях, эксперементировали с совместным воздействием наркотиков, видео, аудио и света и попутно устраивали спонтанные перформансы, вылившиеся в 65-м году в "Кислотные тесты", постепенно захватившие всю Калифорнию и представлявшие из себя масштабные оргиастические действа с использованием звука, видео, света и психоделических препаратов, затягивавшиеся иногда да трех суток (возможно они стали прообразом нынешних рэйвов).
Параллельно с этим, традиция перформанса продолжала развиваться и в Европе. В качестве возможных предтеч индустриальной культуры можно назвать Джозефа Бойса (Joseph Beuys) и Германа Нитша (Hermann Nitsch). Работы Бойса часто заключались в создании очень личных медитативных ситуаций. Перформансы Театра Мистических Оргий Нитша были облечены в форму Дионисийских мистерий и включали в себя громкую музыку. Многие другие артисты пытались разрушить табуированные области. Крис Бурден (Chris Burden) во время перформансов резал себя и стрелял себе в руку, Стеларк (Stelarc) и Факир Мусафар (Fakir Musafar) подвешивали себя на крюках, продетых сквозь тело, Марина Абрамович (Marina Abramovic) разрешала зрителям резать бритвами ее одежду и кожу. Целью перформансов было привнести в искусство шаманические и ритуальные элементы и разрушить психологические барьеры.
Здесь мы уже непосредственно подошли к возникновению индустриальной культуры. В одной из таких перформанс-групп The Exploding Galaxy начинал свою деятельность и Дженезис Пи-Орридж (Genesis P-Orridge), ставший затем основателем Throbbing Gristle и крестным отцом индустриальной музыки.

2.2. Музыкальные корни

Идея использования шума, как музыкального элемента берет свое начало в манифесте итальянского футуриста Луиджи Руссоло (Luigi Russolo) "Искусство шумов", опубликованном в 1913 году. Сам по себе манифест художника Руссоло был инспирирован работами композитора-футуриста Балилла Прателла (Balilla Pratella), чей "Технический манифест футуристической музыки" (1911 год) содержал следующую фразу: "[Музыка] должна передавать дух масс, огромных промышленных комплексов, поездов, океанских лайнеров, военных флотов, автомобилей и аэропланов. Все это должно присоединять к великой центральной теме поэмы область машин и победную сферу электричества". К сожалению собственная музыка Прателла была гораздо более консервативная, чем можно предположить по его словам.
Еще за несколько лет до Прателла, более известные классические композиторы начали рассуждать о развитии музыки. В 1907 году Ферруччио Бусони (Ferruccio Busoni) писал в "Наброске к новой музыкальной эстетике": "В каком направлении следует направить следующий шаг? К абстрактному звуку, свободной технике и неограниченному тональному материалу". Бусони также не реализовал этот следующий шаг, однако это сделали Шенберг (Schoenberg), Айвс (Ives) и Коуэлл (Cowell), с 1907 по 1919 годов экспериментировавшие с музыкой, которая путем нарастания атональности быстро перерастает в диссонанс, а также (в случае Коуэлла), с нетрадиционными методами использования старых инструментов.
Отдельно нужно упомянуть и Александра Скрябина, пытавшегося в 20-х годах создать собственный музыкальный строй и эксперементировавшего с взаимодействием звука и света. Индустриальные музыканты, кстати, отдают ему долг уважения - Дженезис Пи-Орридж, к примеру, в разное время записал две крупноформатных вещи, в одной из которых были использованы музыкальные принципы, сформулированные Скрябиным ("Mouth of the knight"), а другая была посвящена его памяти ("Scriabianism").
Тем временем Руссоло начал эксперименты с созданием совершенно новых инструментов. Он создал много шумовых механизмов, таких, как "Свистун", "Взрыватель", "Квакун" и др. - каждый из них был предназначен для извлечения одного типа шума. В ранних перфомансах эти инструменты использовались для создания атмосферы бунта. Чем-то подобным несколько позже, уже в Париже, занимался некоторое время и Игорь Стравинский. Инструменты Руссоло в 30-х годах были разрушены фашистами, их звук можно с трудом представить себе лишь по немногочисленным записям (первая была найдена и издана только в 57-м году) и реконструкциям. Однако наибольшее значение представляет не его музыка, а идеи новой эстетики, изложенные в "Искусстве шумов". Если Бусони предлагал сделать только один шаг по расширению музыкальной свободы, то Руссоло сделал в этом направлении огромный скачок. Руссоло писал: "В 19-м веке, с изобретением машин, был рожден Шум. Сегодня Шум - триумфант и суверенно царствует над чувствованиями людей... Музыкальный звук слишком ограничен вариациями тембров... Мы должны разорвать этот замкнутый круг звуков и завоевать бесконечное разнообразие шумов... Шум, возникающий нерегулярно и беспорядочно из нерегулярного беспорядка жизни, никогда не раскроется перед нами полностью и всегда будет содержать неисчислимое количество сюрпризов.

2.3. Техническая база и история развития электромузыкальных инструментов

Разнообразные механические музыкальные инструменты были известны уже несколько столетий назад. Первые часовые музыкальные шкатулки и ручные органы появились уже в 17-м веке. Один из изобретателей того времени Жак Вокансон (Jacques Vaucanson) даже сконструировал музыкальную шкатулку, на крышке которой располагались движущиеся фигурки, реально игравшие на музыкальных инструментах. Однако все эти механизмы не были предназначены для собственно создания музыки. Использование электричества для извлечения звука началось в 1837 году, когда доктор К.Д.Пэйдж (C.G.Page) из Массачусетса заявил о своем случайном открытии "гальванической музыки", метода извлечения круговых тонов, с использованием подковообразных магнитов и спиралей из медной проволоки. Первым электромузыкальным инструментом стал в 1874 году "Музыкальный телеграф" Элиши Грэй (Elisha Grey), представлявший собой двухоктавный полифонический электроорган. За ним последовали многие другие. К примеру, "Поющая радуга" Уильяма Дудделя (William Duddell) в 1899 году и "Телармониум" Таддеуша Кахила (Thaddeus Cahill) в 1900. Последний инструмент представлял из себя огромный комплекс, весивший 200 тонн и длиной около 20-ти метров. Механическая часть "Телармониума" была позже адаптирована и использована в органе "Hammond", первая модель которого относится к 1929 году.
Коммерческие инструменты появились в 20-х годах нашего века после изобретения Ли Де Форестом (Lee De Forest) теплового клапана. Среди них были "Ondes Mortenot", "Сферофон" и "Траутониум". Такие композиторы, как Эдгар Варез (Edgard Varese), Дариус Милход (Darius Milhaud) и Оливье Мессиан (Oliver Messiaen) писали музыку для этих инструментов, пытаясь с их помощью расширить свой звуковой словарь. Отдельно необходимо упомянуть советского изобретателя Льва Термена, создавшего в тоже время свой "Терменвокс", основанный на изменениях напряжения электрических полей. В середине 20-х Термен эмигрировал в США и в 1931 году изготовил для американского композитора Генри Коуэлла специальную клавиатуру, названную "ритмикон", которая могла повторять серии нот - возможно это был первый секвенсор. В 42-м году Джон Кэйдж (John Cage) написал: "Многие композиторы мечтают о компактном технологическом ящике, внутри которого находились бы все возможные к воспроизведению звуки, включая шумы, готовые прийти по команде композитора".
Первый магнитофон, в котором запись происходила на стальную пианинную струну, был запатентован в 1898 году датским изобретателем Вальдемаром Пульсеном (Valdemar Poulsen). Запись на пластиковую ленту, покрытую слоем намагниченного оксида железа, начала производится в 1935 году в Германии. Коммерческое производство подобных магнитофонов началось после Второй Мировой Войны и вскоре стал ясен их огромный потенциал в в создании новой музыки. "Musique concrete" ("конкретная музыка" или "музыка из бетона") была представлена миру в 1948 году французским звукоинженером Пьером Шеффером (Pierre Schaeffer). Его первая композиция называлась "Etude aux chemins de fer" и в ней использовались записи гудков локомотивов. Она представляла собой коллаж из нескольких записей, которые проигрывались в обратную строну, с разной скоростью и с повторяющимися пульсациями. (Интересная тематическая связь с одержимостью футуристов современной промышленностью и, возможно даже, что выражение "индустриальная музыка" было иронически произнесено уже тогда.) С записями и изменениями скорости записей тогда экспериментировали также Джон Кейдж, Эдгард Варез, Дариус Миход и Пауль Хиндемит (Paul Hindemith). В 1950 году Шеффер и Пьер Генри (Pierre Henry) записали новую композицию "Symphonie pour un homme seul", которая представляла собой гораздо более мощный и удачный комплекс говорящих голосов, предварительно записанной музыки, механических и природных звуков.
Вовлечение электроники в генерацию звуков повлекло за собой несколько последовательных музыкальных революций. Новая техника позволила производить звуки, ранее не сущестовавшие в природе и развиваться им во времени путями невоспроизводимыми традиционными инструментами. Техника также позволила заняться музыкой людям, не имеющим специального музыкального образования. Однако понадобилось некоторое время, чтобы музыканты, воспитанные в духе классического авангарда, поняли возможности, которые открыла звукозапись и "конкретная музыка".
Тем временем Херберт Эймерт (Herbert Eimert), Роберт Байер (Robert Beyer) и Вернер Майер-Эпплер (Werner Meyer-Eppler) основали в Кельне Студию электронной музыки. Их инструментарий был примитивен и только после прихода в Студию Карлхайнца Штокхаузена (Karlheinz Stockhausen) в 53-м году их музыка развилась в нечто действительно значительное. Сначала их музыка основывалась исключительно на электронных сгенерированных звуках, однако в середине 50-х, в результате работ Штокхаузена ("Gesang der Jnglinge" - 1956) и Вареза ("Poeme Electronique" - 1958) барьер между электронной музыкой, музыкой конвенционной и манипуляциями записями был наконец сломан.
В конце 50-х были изобретены синтезаторы. Первым синтезатором стал АНС, сконструированный советским инженером Евгением Мурзиным. Действие синтезатора было основано на принципе графического изображения звуковой дорожки или графического звукосинтеза, применяющемся в кино (кстати еще в 30-е годы с рисованными фонограммами экспериментировал советский звукоинженер Евгений Шалпо - результаты его экспериментов можно услышать в кинофильме "Дети капитана Гранта"). Роль фотооптического генератора в синтезаторе выполнял стеклянный диск, покрытый фотоэмульсией, на котором были отпечатаны 144 звуковые дорожки "чистых тонов". Звук задавался путем рисунков на специальной маске, располагавшейся между диском и фотоэлементом. Далее развитие синтезаторов пошло по другому пути, однако у АНСа в наличие были такие вещи, некоторые из которых не превзойдены и до сих пор - к примеру, он содержал 720 генераторов синусоидальных тонов. АНС был запатентован в 58-м году и вскоре при музее Скрябина в Москве была создана Студия электронной музыки, в которой с АНСом экспериментировали молодые композиторы Эдуард Артемьев, София Губайдуллина, Эдисон Денисов, Олег Булошкин, Шандор Каллош, Станислав Крейчи, Александр Немтин и Альфред Шнитке. Из наиболее известных произведений на АНСе созданы саундтреки к кинофильмам Андрея Тарковского "Солярис" и "Зеркало" и к киноэпопее "Освобождение". В 64-м году АНС был выставлен на международной выставке в Генуе, где произвел настоящий фурор. Композиторы собравшиеся вокруг АНСа и Студии несомненно оказали огромное влияние на всю и советскую и западную авангардную музыку музыку 8 0-90-х годов, однако их влияние на ранних представителей индустриальной сцены довольно сомнительно.
Первым западным синтезатором стал в 59-м году синтезатор RCA, известный, в первую очередь, в связи с использованием его американским композитором Милтоном Баббитом (Milton Babbitt). В середине-конце 60-х появились такие относительно недорогие и портативные модели коммерческих синтезаторов, как Moog и Buchla (кстати сам доктор Муг всегда с большим пиететом относился к АНСу, как к первенцу земного синтезаторостроения. В 69-м он даже прислал в Москву своего представителя с целью продемонстрировать собственную клавиатуру и засвидетельствовать почтение), а в начале 70-х наконец появился первый настоящий синтезатор, как мы его себе сегодня представляем - SYNTI-100. Он имел уже две клавиатуры, два генератора шумов, два ревербератора, трехголосную память, 8 фильтров и 8 мелодических генераторов.
С появлением серийных недорогих и портативных электромузыкальных инструментов, элементы электронной музыки начали проникать за пределы элитарного академического авангарда в популярную музыку. Среди первых рок-музыкантов, начавших использовать синтезаторы можно назвать Grateful Dead и Pranksters (1964), Can (1966) и Фрэнка Заппу (Frank Zappa - 1966).
В это время продолжала развиваться и "muisque concrete". В конце 50-х наиболее продвинулся в этом направлении композитор Люк Феррари (Luc Ferrari). Он занимался записью и обработкой природных звуков и совмещал их таким образом, что они выглядели уже не коллажем из отдельных звуков, а вполне цельным музыкальным произведением. Такие его работы, как "Petite symphonie pour un paysage de printemps" (1973) или "Hеtеrozygote" (1964) несомненно имеют много общего с работами Hafler Trio, записанными два десятилетия спустя. Ранняя работа Феррари "Visage V" (1959) также открывала новый простор для футуристов с их любовью к механическим звукам. Здесь за ним последовали Филипп Карсон (Philippe Carson) с дисонансной пьесой "Turmac" (1962) и Луиджи Ноно (Luigi Nono) с его политической пьесой протеста "La fabbrica illuminata" (1964). Работы Феррари представляют большой интерес еще и потому, что они показали, что "конкретная музыка" радикальным образом открыла путь в авангардную музыку для непрофессионалов и немузыкантов.
Одновременно с синтезаторами в популярную музыку начали проникать и методы, используемые в "конкретной музыке". Магнитными пленками начинают манипулировать Фрэнк Заппа, имевший большие познания в современном авангарде и музыкальной теории, и Pranksters в Америке и Can в Европе. (Can являются уже непосредственными предтечами индустриальной музыки, а один из их основателей Холгер Шукай (Holger Czukay) был лично знаком со Штокхаузеном, учился у него в конце 50-х и работал вместе с ним над созданием нескольких произведений. Кстати, в некоторых источниках говорится, что Шукай и другой со-основатель Can Ирмин Шмидт (Irmin Schmidt) учились у Штокхаузена вместе с двумя основателями Kraftwerk Ральфом Хуттером (Ralph Hutter) и Флорианом Шнейдером (Florian Schneider). Правда из других источников следует, что Шнейдер и Хуттер познакомились в конце 60-х на концерте Tangerine Dream - возможно, что они учились в разное время).

2.4. Непосредственные предшественники

С середины 60-х и в Европе и в Америке начала складываться музыкальная сцена уже непосредственно предвещающающая возникновение индустриальной музыки. Все больше музыкантов начали использовать свободные музыкальные формы, импровизации, электронные инструменты и новаторские методы, позаимствованные из мира академического авангарда, а также сочетать музыку с перформансами и светом/видео. Вместе с этим их музыкальные эксперименты все дальше выходили за рамки, становившейся уже к тому времени консервативной, рок-музыки. К концу 60-х в Европе появился progressive-rock и его немецкая разновидность kraut-rock, представленная, кроме уже упоминавшихся Can, такими артистами, как Tangerine Dream, Faust, Neu, Cluster, Клаус Шульц (Klaus Schulze) и его ранним проектом Ash Ra Temple. Из негерманских "прогрессивных" артистов следует особо выделить Hawkwind, Pink Floyd и Роберта Фриппа (Robert Fripp). В 68-м году в Нью-Йорке начал действовать дуэт Silver Apples, сочетавший в своей музыке машиноподобные электронные осциляторы и психоделические поп-ритмы. Также необходимо отметить Брайана Иноу, также, как Заппа и Шукай, вышедшего из мира авангардной музыки и сыгравшего в 70-х огромную популяризаторскую роль. Еще одна немецкая группа, которую необходимо здесь упомянуть - AMM. Музыканты начинали играть в середине 60-х, как группа свободной джазовой импровизации, однако вскоре познакомились с Карлхайнцем Штокхаузеном и в их музыке начало появляться все больше элементов, заимствованных из академического авангарда. Все больше изменяясь, в середине-конце 70-х AMM органично вписались в индустриальную сцену и стали классикой "импровизационного индастриала".
Кроме того, к 70-му году появились три группы, начавшие играть "индастриал" еще до появления собственно самого "индастриала". Я имею в виду The Residents, экспериментировавших с гитарным нойзом и урбанистическими шумами, Kraftwerk, сочетавшие психоделические минималистические синтезаторные мелодии с жестким машинным поп-ритмом и Sand, по сути дела начавшие играть "ambient" еще до его изобретения Иноу и Throbbing Gristle.

3. Возникновение Industrial

В качестве даты возникновения "индастриала" обычно называется два варианта - 74-й (год оформления собственно музыкального направления) или 76-й (год возникновения самого термина "industrial music"). Я лично больше склоняюсь к первой дате. В 74-м будущие музыканты Throbbing Gristle Дженезис Пи-Орридж и Кози Фанни Тутти (Cosey Fanni Tutti), еще в составе перформанс-группы COUM Transmissions записали саундтрэк к одному из своих перформансов под названием "Throbbing gristle" (в 95-м году эта запись была издана немецким лэйблом Dossier Records уже как альбом группы Throbbing Gristle. Другие два будущих участника Throbbing Gristle Питер Кристоферсон (Peter Christopherson) и Крис Картер (Chris Carter) присоединились к COUM Transmissions несколько позже - Картер в 75-м, а Кристоферсон в 76-м году). В том же 74-м была сделана первая запись еще одной из "главных" индустриальных групп - Cabaret Voltaire.
В 76-м был в Англии музыкантами группы Throbbing Gristle был основан лэйбл Industrial Records и возник термин "industrial music". Вот как это описывает один из основных участников этих событий Дженезис Пи-Орридж: "Это было неизбежным, причиной возникновения этого было время. В слове "industrial" содержится ирония, потому что существует музыкальная индустрия. Кроме того была шутка, которую мы часто использовали в интервью по поводу записей автомобильных шумов - "это слово промышленности". И... до тех пор, пока существовала музыка, основанная на блюзе и рабстве мы думали, что неплохо ее обновить хотя бы до Викторианской эпохи - вы знаете, Промышленная революция. Рок-н-ролл существовал везде на сахарных плантациях Вест-Индии и хлопковых плантациях Америки и мы подумали, что настало время попробовать обновить музыку в соответствии со временем (и это все еще актуально). И слово "industrial" было очень циничным для этого... И нам нравились образы заводов - я имею ввиду, что мы просто думали, что там существует огромная неоткрытая область образа и шума, которая приходит на ум, когда мы думаем "industrial". Монте Казазза (Monte Cazazza) был тем человеком, который придумал лозунг "Индустриальная музыка для индустриальных людей". Одно из ранних названий было "Factory Records", придуманное в связи с названием студии Уорхолла "Factory" и его методом шелкографии, однако мы решили, что это будет слишком очевидно и что Уорхолл все-таки не был достаточно хорош."
Итак, лэйбл Industrial Records, давший начало и название индустриальной культуре был основан, и первой пластинкой, изданной на нем, стала LP Throbbing Gristle "Second Annual Report".
Как явление, "индустриальная музыка" и "индустриальная культура" оформились примерно к 78-79 годам, когда известность Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire приобрела достаточно серьезные масштабы. Они перестали быть стилем одной группы и по всему миру начали возникать индустриальные группы и артисты. К примеру, SPK в Австралии, Z'ev и Бойд Райс (Boyd Rice), известный также, как NON, в Америке, Einstuerzende Neubauten и движение "Гениальные дилетанты" в Германии, Merzbow в Японии и т.д.

4. Что же такое "industrial" и "классический industrial"?

В литературе, посвященной индустриальной культуре принято называть 5 отличительных признаков этого явления: 1. Организационная автономия; 2. Работа с информацией; 3. Использование электронной и анти-музыки; 4. Использование экстра-музыкальных элементов; 5. Шоковая тактика.
Собственно все эти 5 признаков пошли из вступительной статьи Джона Сэваджа (John Savage) к книге "Industrial culture handbook", изданной в 83-м году и с тех пор считаются незыблемыми. Я остановлюсь на них поподробней.

4.1. Организационная автономия

Организационная автономия заключалась в создании собственного полностью независимого лэйбла и собственной дистрибьютерской сети. Индустриальная музыка занимала (и продолжает занимать) крайне критическую позицию по отношению к системам власти и контроля. Это отношение легко распространялось и на системы массовой музыкальной индустрии, поэтому отделиться от нее было просто необходимо. Вслед за Industrial Records последовали и другие - в 77-м году так же в Англии была основана Mute Records и по сегодняшний день остающаяся наиболее коммерчески успешной и, по масштабам, вполне сравнимая с мэйджорс. Также до сих пор существуют и умеренно процветают, основанные примерно в то же время, Play It Again Sam (Бельгия) и United Dairies (Англия).
Однако в создании собственного лэйбла не было ничего принципиально нового. К тому времени уже существовали независимые лэйблы, ориентированные на джаз, регги, "world music", "progressive" (наиболее известный пример - Virgin) и импровизационную музыку. Существовали даже номинально независимые лэйблы, ориентированные на мэйнстрим - к примеру, Island. Единственным принципиальным отличием Industrial Records от предшественников стало то, что они первыми среди "независимых" стали выпускать и распространять, кроме пластинок и кассет, еще и музыкальные видео. Вскоре свой собственный видео-лэйбл Doublevision основали и Cabaret Voltaire.
Однако важность создания собственных лэйблов и, в первую очередь, Industrial Records, заключается в том, что эти образования сосредоточили вокруг себя новых артистов и стали аккумуляторами новой культуры.

4.2. Работа с информацией

В то время выражение "информационная война" обозначало, что идет борьба за контроль не над территорией, а над коммуникациями. Несмотря на ограниченные возможности, Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire расширили так далеко, как только возможно, предписания Берроуза о контроле над популярными средствами массовой информации. Кроме непрерывных (и иногда удачных) попыток манипулировать уже существующими СМИ, Throbbing Gristle начали издавать собственный периодический бюллютень "Industrial news", в котором печатались, как описания различных способов и техник контроля, так и обычные новости. Французский журнал "Sordide Sentimental" печатал, как материалы посвященные непосредственно "индастриалу", так и родственным элементам в самых разных областях культуры. Конечно все эти проекты имели распространение в довольно узком кругу и не могли соперничать с крупными СМИ, однако желающий услышать - услышит. Система информационного контроля хотя бы в одном месте была разрушена, появились альтернативные источники информации. В 83-м году Psychic TV и Cabaret Voltaire пытались создать собственные телевидения, эти попытки не увенчались успехом, однако им удалось сделать несколько крупных передач на британском и испанском телевидениях (время независимых телестанций наступило в конце 8 0-х; из наиболее удачных экспериментов можно назвать голландское "Pirate TV" и основанную в 91-м телестанцию NSK). Через несколько лет появление Интернета дало новый импульс деятельности в этом направлении - если сейчас посмотреть на любой крупный сайт, посвященный индустриальной культуры, то можно обнаружить, что там уделяется много внимания не только собственно музыке, но и другим сферам культуры, политики и экономики, а также конспирологии, оккультным наукам, тем же системам контроля и т.д.

4.3. Использование электронной и анти-музыки

Индустриальные музыканты сразу же начали не только использовать уже существовавшие к тому времени синтезаторы и авангардные методы записи и воспроизведения музыки, но и строить собственные механизмы и применять собственные оригинальные методы. Так первый аналоговый сэмплер был практически изготовлен одновременно Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire (естественно, что они тесно общались друг с другом и это не было параллельным изобретением) и представлял собой 6 соединенных кассетных магнитофонов и однооктавную клавиатуру. Бойд Райс, ставший родоначальником такого ответвления "индастриала", как "noise" также занимался конструированием шумовых генераторов и разных странных инструментов, к примеру он изготовил гитару с вентилятором, закрепленным над струнами. На первом его диске было 3 замкнутых дорожки, на следующих двух дисках было от двух до четырех отверстий, несколько замкнутых дорожек и рекомендация прослушивать диск на разных скоростях.
Вообще же индустриальная музыка воплотила в себе тенденцию в современной музыке к разрушению всех существовавших музыкальных законов и поиску удовольствия в брутальной жестокости. Новая музыка вместе с лежавшим на поверхности протестом против политического и социального контроля несла и возможность восприятия собственно самой музыки на множестве разных уровней. Это достигалось и за счет использования свободной импровизации. Индустриальные музыканты, фактически, сломали песенную форму, которой до этого неукоснительно придерживались большинство музыкантов в рок- и поп-музыке. Throbbing Gristle и AMM возможно не были первыми, кто стал использовать импровизацию, но они пошли в этом гораздо дальше, чем это делали до них джаз- и рок-группы. Вот, что, к примеру, говорит Питер Кристоферсон о перформансах Throbbing Gristle: "Пьесы создавались более или менее спонтанно. Не велось никаких предварительных приготовлений, кроме того, что Крис в частном порядке готовил ритмические треки и в общих чертах обсуждались возможные темы песен, которые Джен мог бы использовать, в качестве основы текстов... Мы довольно плохо представляли заранее, что произойдет на том или ином перформансе или во время студийной сессии и каждый из нас отталкивался от того, что происходит в конкретный момент".
Еще одно направление в индустриальной музыке было ориентировано на "конкретную музыку". Такие группы, как Nurse With Wound, John Watermann, а позже Zoviet France, Hafler Trio, Cranioclast, Starfe F.R., P16D4, Noctural Emission, Graeme Revell, P.G.P. и другие продолжили эксперименты композиторов 50-70-х годов в этой области. Причем общими были не только работа с пленками и методика обработки звуков, но и то, что и у тех и других была задействована абстрактная природа звука.
И также необходимо отдельно выделить несколько групп, на которые сильное влияние оказала популярная музыка конца 70-х. Фанк и диско звезд 70-х, типа Defunkt, Джоржио Мородера (Giorgio Moroder), Донны Саммер (Donna Summer), Chic и Джеймса Брауна (James Brown) были взяты на вооружение индустриальными группами Cabaret Voltaire, Clock DVA, 23 Skidoo, Hula, Fad Gadget и некоторыми другими и конвертированы в танцевальную "anti-soul" музыку. В 8 0-х эта музыка, уже без элементов фанка, дала начало "electro body music" и всей современной индустриальной танцевальной музыке, а в популярную танцевальную музыку из "индастриала" просочились инструментарий и некоторые методы работы со звуком.

4.4. Использование экстра-музыкальных элементов

Здесь многое пересекается с разделом "Работа с информацией", однако индустриалисты использовали такие новые СМИ, как видео и телевидение не только для передачи альтернативной информации, но и для более полного, в сочетании с музыкой, раскрытия идеи и преподнесения ее зрителям на большем количестве уровней. В этом не было ничего принципиально нового, к тому времени музыкальные видеоклипы существовали уже несколько лет, однако видеотехника еще только начинала развиваться и открывала большие просторы для экспериментов. Индустриалисты перенесли в работу с изображением многие приемы, которые они использовали при создании музыки, создали свою собственную видеоэстетику и стали пионерами во многих областях.
Еще одним выходом за пределы музыки стало активное использование перформансов. Я уже писал, что Throbbing Gristle возникли из перформанс-группы COUM Transmissions. Они не прекратили этот вид своей деятельности и с началом музыкальных экспериментов. Причем к участию в перформансах приглашалось большое количество людей и активно вовлекались зрители. К примеру, в записи их "живого" альбома "Heathen Earth" участвовало 24 человека.
Многие индустриальные группы, вслед за Throbbing Gristle, ввели перформансы в свою практику. Einstuerzende Neubauten устраивали спонтанные выступления на городских площадях, стройках, заброшенных заводах или просто у скоростных автомагистралей. Английская группа Test Dept, начинавшая, как чисто музыкальная группа, вскоре переросла в нечто подобное авангардному театру. Так во время перформанса "The Second Coming" был использован старый локомотив и принимало участие несколько рассказчиков, несколько танцоров, несколько перкуссионистов, остальные музыканты, знаменосцы и сварщики.
Также в индустриальное движение вписалось и несколько совсем немузыкальных групп. Из ранних можно выделить американцев Survival Research Labs (существующих и до сих пор и устраивающих перформансы с участием сложных механизмов собственной конструкции), Джоанну Вент (Joahanna Went) - она устраивала сольные костюмированные спектакли на темы социальной агрессии, сексуальных перверсий и т.д. (несмотря на то, что в 82-83 годах записала на студии Бойда Райса Graybeat Records сингл "Slave Beyond The Grave" и альбом "Hyena", все-таки состоялась она именно как перформанс-артист) и группу Rhytm & Noise, проводившую эксперименты по сочетанию видео и аудио, причем с упором именно на видео (причем R&N начали свою деятельность в 1969 году и стали первыми артистами, проводившими живые перформансы с участием видео и компьютеров. Возможно, что они были первыми VJ'ями и первыми, кто вживую применил цифровой сэмплинг).

4.5. Шоковая тактика

Группы типа Throbbing Gristle, S.P.K. и Cabaret Voltaire видели общество, как нечто слишком испорченное, чтобы его можно было исправить методами традиционной политики. Поэтому использовалась тактика шоковой терапии. Их тексты и музыка были полны наиболее аморальных проявлений жизни и являлись своеобразным каталогом ужасов современного мира, без каких-то попыток дать какой-нибудь комментарий. Нацизм, ядерная война, серийные убийцы, сатанизм - вот краткий перечень интересов большинства индустриальных артистов.
В 8 0-х музыканты югославской группы Laibach назвали свою тактику "ретрогардизмом". Основываясь на работах Фрейда и Юнга, они разработали метод излечения социума от болезней путем повторного переживания тех драматических событий, в результате которых эти болезни сформировались (кстати, до Laibach этот метод применительно к личности, начали использовать в психоанализе и ЛСД-терапии). Laibach устраивали театрализованные концерты на тему истории Югославии и сформировали собственный неповторимый стиль, включавший в себя советскую и нацистскую символику.
Шоковые методы давали положительные результаты - часто во время перформансов артистам удавалось пробудить в зрителях агрессию, т.е. спровоцировать их на какие-то действия и, возможно, хотя бы на время заставить выйти из под контроля. Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire неоднократно приходилось прекращать свои выступления из-за проявлений насилия по отношению к ним со стороны публики. Бойд Райс во время выступлений обычно находился в железной клетке и выступления доводил до конца, хотя зрители иногда пытались ломать аппаратуру, а один раз кто-то из зрителей попал ему в лоб кружкой с пивом. В коммунистической Югославии концерты Laibach постоянно запрещались и первое время им приходилось каждый концерт устраивать под разными названиями. Они даже вынуждены были из-за преследований покинуть страну на три года. В 85-м году диктор официального телевидения заявил в эфире, что таких людей, как Laibach, необходимо убивать. Возможно это совпадение, но Словения, в которой действовали Laibach и в которой к концу 8 0-х они и их последователи, сформировавшие движение Neu Slovenische Kunst (NSK), получили широкую известность, стала, наравне с Македонией, республикой, мирно отделившейся от Югославии и не принимавшей участие в гражданской войне.
Конечно, интерес к "антисоциальным" темам со стороны индустриальных артистов был вызван не только желанием показать аморальные стороны жизни. Они разрушали современный болезненный социум и внимательно изучали все, что можно было бы взять на вооружение, а также с помощью чего можно было бы лучше понять механизмы этого социума.

4.6. "Классический industrial"

В 70-х "industrial" не существовал, как музыкальный стиль. Все тогдашние индустриальные группы развивали собственное музыкальное направление, из некоторых этих направлений впоследствии развились музыкальные стили, сейчас составляющие "industrial" Принадлежность к индустриальной культуре определялась не игрой в определенном музыкальном стиле, это был своего рода клуб или движение артистов (по аналогии с сюрреалистами или дадаистами начала века), объединенных на идеологической почве (хотя также можно говорить и об эстетической близости). Из-за этого среди некоторых западных исследователей (к примеру Peter Werner или Greg Clow распространена позиция (придерживаюсь ее и я), что оригинальный, "настоящий" "industrial" включал в себя ограниченное и довольно небольшое количество групп и артистов и прекратил свое существование с распадом первой индустриальной группы Throbbing Gristle (об этом подробней немного позже). Все, что дальше - "пост-индастриал". Поэтому и раньше и дальше в тексте под словом "industrial" я подразумеваю именно "классический индастриал", а современные пост-индустриальные стили называю их собственными именами.
29 мая 81-го года в Сан-Франциско состоялся последний концерт "индустриальной группы #1" Throbbing Gristle. Журналистам был разослан пресс-релиз, в котором говорилось, что "миссия окончена", индустриальная эра подходит к концу, наступает пост-индустриальная эпоха и время менять стратегию. Из осколков Throbbing Gristle образовалось две новые группы. Крис Картер и Кози Фанни Тутти основали собственный проект Chris & Cosey и занялись "техно" и "synth-pop'ом" (и под названием Creative Technology Institute (CTI) - "эмбиентом"), а Дженезис Пи-Орридж и Питер Кристоферсон, при участии еще нескольких музыкантов - Psychic TV и псевдо- или даже анти-религиозную секту Thee Temple Ov Psychic Youth (Храм Душевной Юности - возможно здесь также существует и некоторая параллель с "гитлерюгендом", который по английски называется:, как "Hitler Youth"). Вскоре из Psychic TV выделились группы 23 Skidoo, постепенно трансформировавшаяся в Dogs Blood Order, а затем в Current 93 и Zos Kia, с приходом Питера Кристоферсона трансформировавшаяся в Coil. В 82-м году Cabaret Voltaire покинул один из трех участников проекта Крис Уотсон (Chris Watson), создавший через несколько лет собственный проект The Hafler Trio, ориентированный на "конкретную музыку". После его ухода Cabaret Voltaire также переориентировались на эксперименты в области техно-музыки. И наконец в 83-м году SPK издали манифест "Пост-индустриальная стратегия", в котором говорилось: "Прошло несколько десятилетий, в течение которых наиболее точное название для западной культуры - "индустриальная". Начиная с потребительского кризиса 30-х, мы изменились и превратились в социальную структуру, в которой доминирующим является не производство, а воспроизводство, не эквивалентность, а замена, не товар, а модель. Мы живем в пост-индустриальном мире. Нет больше мира, в котором весь труд поддается взаимозамене и теряет свою исключительность, а есть мир, в котором труд и досуг неразделимо переплетаются. Нет купли и продажи культуры, но все культуры симулируют друг друга.
" Кто же составлял "классический индастриал"? Принято составлять этот список из трех групп. Первая состоит из артистов, записывавшихся на лэйбле Industrial Records, вот они: Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, Leather Nun, Monte Gazazza, Clock DVA, SPK, Elizabeth Welsh, Thomas Leer, Robert Rental, Dorothy. Вторая группа это артисты, упомянутые в книге "Industrial culture handbook", изданной в 83-м году и считающейся классическим трудом на эту тему. В этой книге упоминается и часть артистов, входящих в первую группу, но к ним добавляются еще следующие: Rhytm & Noise, Boyd Rice, Z'ev и Johanna Went. И третья группа, хуже всего поддающаяся учету - те артисты из нового индустриального поколения, которые застали "классический индастриал" и как бы успели легитимизироваться. Видимо неполный список этих артистов таков: Einstuerzende Neubauten, Laibach, Whitehouse, Test Dept, AMM, Fad Gadget, Hula, Daniel Miller, Nurse With Wound, Merzbow.

5. Музыкальные стили в индустриальной и пост-индустриальной музыке

5.1. Percussion Industrial

Как и явствует из названия, в основе этого стиля лежит игра на перкуссионных инструментах. В качестве таковых обычно используются нетрадиционные немузыкальные предметы от пустых железных бочек и тележек из супермаркета до сложных металлоконструкций собственного изготовления. Элементы этого стиля присутствуют у многих индустриальных групп, однако в чистом виде встречается достаточно редко.
Что послушать: Z'ev "Salts Of Heavy Metals", "Production & Decay Of Spatial Relations", "F.F.F.", Einstuerzende Neubauten "Kollaps", "Halber Mench", "Haus Der Luege", Test Dept. "The Unacceptable Face Of Freedom", "Brith Gof: Gododdin", Les Tambours Du Bronx "Ca Sonne Pas Beau Un Bidon ?!?".

5.2. Improve Industrial

"Импровизационный индастриал". Соответственно базируется на свободной импровизации. Берет свое начало из экспериментов Throbbing Gristle и AMM. Так же, как и предыдущий присутствует у многих групп, однако в чистом виде встречается довольно редко.
Что послушать: все концертные записи Throbbing Gristle ("Heathen Earth", "Funeral In Berlin", "Funk Beyond Jazz", "Mission Of Dead Souls", "Once Upon A Time...", "Special Treatment", "Thee Psychic Sacriface" и др.), AMM "To Hear And Back Again", "Generative Themes", "The Inexhaustible Document" и все альбомы Borbetomagus.

5.3. Ambient

По легенде "эмбиэнт" изобрел Брайан Иноу - он лежал в больнице и, вслушиваясь от скуки в уличные звуки, уловил организацию в этом, на первый взгляд хаотичном, шуме. Основными отличительными признаками "эмбиэнта" являются отсутствие четкой мелодии и ритма (особенно барабанного - вместо ритма может присутствовать некая внутренняя пульсация) и атмосферное, прозрачное и обволакивающее звучание. "Эмбиэнт" выходит за пределы "индастриала", его элементы присутствуют во многих современных музыкальных стилях (к примеру, неиндустриальный электронный "эмбиэнт" сейчас представлен продукцией такого лэйбла, как Fax Records, а гитарный "эмбиент" у таких музыкантов, как Sonic Youth, Glen Branka, Michael Brook, Death Kube K). Индустриальный "эмбиэнт" характерен наличием элементов "конкретной музыки", более урбанистическим звучанием, присутствием машинных шумов, возможно гонгов и перкуссии, а также, иногда, дисторшированного вокала. Также выделяют "dark ambient", характерный минорным, более мрачным и готическим, а часто и более грязным звучанием и "isolationism" - популяризованный британским журналом "The Wire" и компиляции лэйбла Virgin "Ambient 4: Isolationism" этот термин отчасти является просто новым названием для индустриального эмбиента, однако также включает в себя некоторые работы современных пост-техно музыкантов, таких, как Aphex Twin и Autechre.
Что послушать: "классический эмбиент" - Brian Eno "Music For Airoports", "Ambient 4: On Land", "Apollo: Atmospheres And Soundtracks", Harold Budd & Brian Eno "Plateux of Mirror: Ambient 2", "The Pearl", Harold Budd "Lovely Thunder", "The White Arcades - Opal", Sand "Ultrasonic Seraphim"; "индустриальный эмбиент" - Throbbing Gristle "20 Jazz Funk Greats", "In The Shadow Of The Sun", "Journey Through A Body", Alan Lamb "Primal Image", CTI "Metaphysical", Arecibo "Trans-Plutonian Transmissions", Noctural Emissions "Mouth Of Babes", Coil "How To Destroy Angels", Thomas Koner "Permafrost"; "dark ambient" - Zone "Bone Of Fire", "The Divine Simplicity", Deutsch Nepal "Benevolence", Raison d'Etre "Within The Depth Of Silence And Phormations", Lustmord "Heresy"; "isolationism" - Aphex Twin "Selected Ambient Works. Vol.2", Autechre "Amber", "Tri Repetae", Sabres Of Paradise "Sabresonic 2", Speedy J "Energy #1"

5.4. Noise

Часто встречается мнение, что "нойз" это практически тоже самое, что и "dark ambient" и это, наверное, правильно. Также, как и "эмбиэнт", "pure noise", характерен отсутствием четко выраженных мелодии и ритма, однако отличается большей тяжестью и мрачностью звучания и, как правило, очень грязным звуком. Для "нойза" характерны индустриальные шумы и игра на случайных совпадениях звуков. Также выделяют такие направления, как "rhythm & noise" (также иногда употребляется термин "power electronics"), т.е. ритмический "нойз" (Master/Slave Relationship, Hunting Lodge, Esplendor Geometrico, P.A.L., Blackhouse, Allerseelen) и "japanoise" (Aube, Merzbow, Masonna), т.е. "японский нойз", наиболее радикальная форма "нойза", композиции в которой, как правило, представляют из себя однотоновые агрессивные шумы.
Что послушать: все альбомы NON, Bruce Gilbert, Merzbow, Aube, Whitehouse "Halogen CD", SPK "Information Overload Unit", "Letchenschrei", "Auto Da Fe", Alleerseelen "Requiem", "Autdaruta", "Sturmlieder", Dome "Dome 1&2", "Dome 3&4"

5.5. Musique Concrete

Музыка, основанная на сочетании "найденных" немузыкальных звуков. Используются индустриальные шумы, звуки природы, уличные шумы, случайно записанные разговоры и т.д. История этого направления подробно описана в разделе "Предистория". В отличии от основателей направления, современные музыканты часто используют наравне с записями и сэмплами также и обычные музыкальные инструменты.
Что послушать: сборник "A Bead To A Small Mouth" (by Baroni Records), The Hafler Trio "Bang! - An Open Letter", "A Thirsty Fish", "Muriologue", Zoviet France "Eostre", "Collusion", Nurse With Wound "The Sister Of Phataphysics", "The Ladie Home Tickler", "Rock-n-roll Station", Noctural Emissions "The Mouth Of Babes", "Befehlsnotsland", "Songs Of Love And Revolution", "The World Is My Womb", "Stoneface", "Invocation Of The Beast Gods"

5.6. Techno-punk (Punk-industrial)

Вообще-то "techno-punk" это не совсем "индастриал", скорее это то, что находилось на стыке "индастриала" и "панка". Т.е. панк-рок, сыгранный на электронных инструментах и разбавленный индустриальной эстетикой.
Что послушать: все альбомы Alan Vega & Suicide, DAF "Die Kleinen Und Die Boesen", Cabaret Voltaire "Nag, Nag, Nag", "Mix-Up", "Silent Command", "The Voice Of America", Clock DVA "Thirst", "Advantage", "Amplified-Man"

5.7. Electronic Body Music (EBM)

Наиболее известное и популярное сейчас направление в пост-индустриальной музыке. Термин был придуман музыкантами группы Front 242. Представляет из себя жесткую электронную музыку с танцевальным или маршевым ритмом и простой зацикленной мелодией. Возникло из экспериментов с "диско" Cabaret Voltaire и Clock DVA и "техно-панка". В США термин EBM практически не известен и вместо него, а также вместо "aggro-industrial", там распространен термин "electro-industrial" или даже просто "electro" (не путать с европейским "electro", которым в Европе принято называть один из стилей техно-музыки)..
Что послушать: все альбомы Front 242, Cat Rapes Dog "God, Guns & Gasoline", "Schizofrenia", Die Krupps "Volle Kraft Varaus", "Metall Machinen Music", Nitzer Ebb "Showtime", "Ebbhead", "That Total Age", Digital Poodle "Work Terminal", Skinny Puppy "Bites & Remissions", "Vive Sect VI", "Worlock", "Too Dark Park", "Spasmolitic", Front Line Assambly "Total Terror II", "The Initial Command", "Tactical Neural Implant", "Blade"

5.8. Aggro-industrial

Это направление часто путают с EBM, однако это не правильно. Отличительным признаком "аггро-индастриала" является наличие "риффованой" гитары и "брутального" вокала. К этому может прилагаться как EBM, так и "synth-pop" ритм-секция и диско-клавиши. Также вплотную к "аггро" примыкает так называемый "industrial metal" (или "cyber metal"), представляющий из себя собственно "death-, thrash-, grind- etc metal" с добавлением электронных эффектов и сэмплов. Однако это направление, видимо, все же следует считать принадлежащим к металлической области.
Что послушать: Ministry "The Mind Is A Terrible Thing To Taste", "Psalm 69", "Filth Pig", KMFDM "Angst", "Nihil", "Xtoяt", Die Krupps "II - The Final Option", "III - Odissey Of The Mind", "Paradise Now", Front Line Assembly "Millenium"

5.9. Gothic Industrial

Это направление не является в полной мере индустриальным, а скорее продолжает индустриальные эксперименты с музыкальными средствами и индустриальную эстетику. Однако оно вплотную соприкасается с "классическим индастриалом" и черпает из него большую часть идей. Кроме того, многие из представителей "классического индастриала" работают сейчас именно в этом направлении. Поэтому я все же решил включить его в список индустриальных музыкальных стилей. Подробней я рекомендую посмотреть в "Gothic FAQ" Андрея Наркевича, ссылка на который дается в соответствующем разделе. "Готик-индастриал" в свою очередь можно разделить на два поднаправления.

5.9.1. Darkwave

Мрачная электронная довольно ритмичная музыка с большим количеством сэмплов и, как правило, "брутальным" вокалом. Обычно очень плотный, "обволакивающий" звук. Существуют и некоторые ответвления "darkwave" для которых характерно частое использование скрипок и виолончелей и женского "живого" или сэмплированного оперного вокала. Ранние примеры "darkwave" можно найти у Laibach (хотя более легкие разновидности "darkwave" существуют еще с конца 70-х - к примеру, первый альбом культовой немецкой "darkwave" группы Die Form вышел еще в 77-м году). Собственно многие современные "darkwave" группы занимаются развитием идей Laibach в более готическом ключе. Также "darkwave" и идеологически и музыкально очень близок к "dark ambient" и отличается от него, пожалуй, только наличием более тяжелого и четко выраженного ритма и более частым использованием вокала.
Что послушать: Die Form, Laibach "Nova Acropola", Deutsch Nepal "Comprendido!.. Time Stop! ...And World Ending", Deutsch Nepal & In Slaughter Natives "Mort Aux Vaches", Deutsch Nepal & The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud "A Night In Fear", In Slaughter Natives "Purgate My Stain", "Sacrosanctus Bleed", Phallus Dei "Luxuria", Deine Lakainen "Forest Enter Exit", "Winter Fish Testosterone", Mordor "Cseithe"

5.9.2. Dark Folk

Также известен, как "apocalyptic folk". Представляет из себя сочетание индустриальных технических средств и эстетики с европейским фолком. Основой является не музыкальная структура, а эстетика и идеология (традиционные ценности, консервативная революция, правый анархизм, в Европе - антиамериканизм и т.д.). Существуют как более индустриальные, так и совсем акустические проекты.
Что послушать: Current 93 "Imperium", "In Menstrual Night", "Island", "Emblems: The Menstrual Years", "Christ And The Pale Queens Mighty In Sorrow", "Swastikas For Goddy", "Dogs Blood Rising", "All The Pretty Little Horses", Death In June "The Corn Years", "Nada", "The World That Summer", "The Wall Of Sacriface", "But, What Ends When Symbols Shatter?", "Rose Clouds Of Holocaust", Sol Invictus "Against The Modern World", "Let Us Prey", "Black Europe", "Death Of The West", "In The Rain", Boyd Rice And Friends "Music, Martinis And Misanthrophy", Somewhere In Europe "Savage Dreams", The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud "Amara Tanta Tyri", "Where You Of Silver, Where You Of Gold", Fire*Ice "Gilded By The Sun", "Hollow Ways"

5.10. Techno

Можно долго спорить, по поводу того, откуда пошла техно-музыка, однако совершенно несомненно, что эксперименты Kraftwerk, Throbbing Gristle и Cabaret Voltaire если и не дали ей начало, то, по крайней мере, оказали на нее огромное влияние. И сегодня в техно-музыке существует достаточно большой пласт, находящийся на стыке с "индастриалом" - я имею ввиду так называемую IDM ("intelligent dance music"), часто сочетающую техно-ритмы и инструментарий с индустриальной эстетикой и экстремальным звучанием. Более подробно об этом направлении имеет смысл почитать в "Techno-music FAQ" Романа Белоусова, ссылка на который дается в соответствующем разделе.
Что послушать: Aphex Twin "I Care Because You Do", "Classics", AFX "Analogue Bubblebath", Cylob "Industrial Folk Songs", Panasonic "Vakio", "Kulma", Nine Inch Nails "Further Down The Spiral", Coil "The Snow", Speedy J "Ni Go Snix", Alec Empire "Generation Star Wars"
 

цыц

Новичок
не знал куда это выложить.... :lol:

Актуальная книжка.
Лучше бы ты её в архиве здесь выложил) А так твой пост почему то отдает недоброжелательностью. Типа, то что не слушаешь - совершенная чепуха. Я дак давно от такой позиции отказался(это стоило сил). Потому как музыку все слушают разную, а эмоции испытывают сходные. Ну так что, давай статью про металл?)
 

Immortal

groove
А так твой пост почему то отдает недоброжелательностью. Типа, то что не слушаешь - совершенная чепуха.

не. ты не прав. Я уважаю любую музыку. Но есть и откровенное фуфло. Перечислять не буду. Да и метал я уже сильно не слушаю. Нет потребности больше в тех эмоциях, которые он даёт.

Выложил картинку, ибо просто интересно кто что думает, о чём эта книга?
 

цыц

Новичок
Просто интересно)
Вова Синий и Братья По Разуму
Вова Синий и Братья По Разуму

Этот сайт посвящается безусловно самым оригинальным и выдающимся, а равно и самым до сих пор исторически недооцененным представителям самодеятельного звукотворчества нашей страны - группе из Челябинска-70 (ныне Снежинска) - "Вова Синий и Братья по разуму", они же просто "Братья по разуму", они же просто БПР.
В 1984-м, году, богатом на рождение "сверхновых" на любительской сцене, каждая "сверхновая" была непохожа на остальных, этим они и запоминались нам, выделяясь из череды безликих групп, упорно соблюдающих блюз-стандарты и вершиной творческой состоятельности считающих достижение схожести со своим заграничным кумиром. Но когда осенью того года мне среди прочих "новых новинок", включили плёнку с БПР, я был сметён и смят.То, что я услышал, было не похоже уже вообще ни на что! Никаких аналогов и предтеч из моего тогдашнего ещё довольно скромного меломанского опыта я назвать не мог! Но что самое интересное, годы шли, эрудиция ширилась, а факт оставался тем же! Наоборот, в творчестве западных артистов стали вылавливаться элементы подобного толка: "похоже на БПР, но не дотягивает, нет, не дотягивает". И до наших дней, тот редкий журналист, что пытается описать их музыку, приводит для сравнения имена, которые освещают скорее узость восприятия этого журналиста, с таким же успехом можно сказать, что "Аквариум" похож на Beatles, с каким и "БПР похожи на Swans, Cabaret Voltaire, Can...". Единственный пример предшественников, вписывающийся в их стилистику настолько, что можно его представить, как чуть ли не "неизвестный трэк БПР", который я выискал многие годы спустя, это Under heavy manners, исполняемый Дэйвидом Бирном и Робертом Фриппом в альбоме последнего "God save the king" за 1980 год. Любитель Гребенщикова с лёту вспомнит фразку "Трубы, я слышу трубы". Это цитата из той же песни. Это так, к слову.
В 84-м же поразили отточенные до блеска концептуально-гипнотические аранжировки бпр-овских песен, в сочетании с абсолютно любительским вокалом. Казалось, что ребята записывались чуть ли не в соседнем доме, что любой в общем-то мог бы сбацать этакое. Но где взять инструменты? Негде.. У БПР, видимо, они были, и даже самые современные, у слушателей ходили версии об использовании самых последних технологий, употреблялось малознакомое слово "секвенсор". Сторонники другой гипотезы восхищались безупречной отточенностью и ритмичностью работы ударной установки, "барабанщик у них - монстр". Но главный кайф вызывало не то, "как" они играют, а то, "что" они играют. Гипнотические циклические ритмы производили неизъяснимый эффект, их хотелось слушать снова и снова. Поверх этой музыки звучали остроумнейшие и неожиданные стихи, иногда это были самые непредсказуемые версии известных песен, иногда авангардные номера, иногда неслыханный по тем временам даже для неофициальной песни эротизм, иногда научная фантастика. Страна вступала в пору бурных пертурбаций, вся неофициальная сцена перестраивалась, рифмовала газетные статьи, активно участвовала в процессе.., Братья же по разуму продолжали выпускать альбомы, которые звучали как из другой галактики, в их песнях почти не отражалось окружающее внешнее, вернее это внешнее преломлялось до такой неузнаваемости, что их альбомы казались растущими прямиком из той золотой почвы "гонения на самодеятельное творчество", которая только и могла породить такие ...клубни.
Реальной же информации к нам во глубины сибирских руд почти никакой не доходило, поэтому только в начале 90-х, из появившихся кое-где скуднейших упоминаний стало немножко проясняться, кем как и где Это делалось. Это был шок номер два, об этом вы узнаете ниже, но это уже другая история, а пока позвольте поимённо представить главных героев:
Вова Синий (Владимир Емелев) и Гоша Рыжий (Игорь Шапошников) - основные идеологи группы,
хотя кроме них в ней участвовали и многие другие братья по разуму.
Проект был студийным по самой своей сути, поэтому светиться на концертах ему не светило, отсюда и неизвестность даже для потенциальных поклонников. В дальнейшем, вплоть до распространения в конце 90-х интернета, о БПР почти ничего не было слышно, тотальная неизвестность и забвение. Кроме некоторых самых продвинутых москвичей, да единичных упёртых ценителей по всей остальной стране, о Братьях никто не вспоминал. Интернет, принципиально обеспечивающий всеобщий доступ даже к единственному источнику информации, залатал многие и многие информационные дыры, в том числе и эту. О группе довольно хорошо рассказал А. Кушнир в одной из статей своей знаменитой книги "100 магнитоальбомов советского рока", сегодня доступной и в онлайн. К этой статье пытливого читателя и отсылаю .
Я же, потешив душу изложением части личных БПР-впечатлений и БПР-воспоминаний, предлагаю дайджест практически всей доступной на сегодняшней момент информации о группе и её участниках.
Краткое резюме
"Братья по разуму" в середине 80-х создали и развили абсолютно уникальный музыкальный язык, используя технику сэмплирования. Впоследствии, в 90-х годах, подобные техники получили очень широкое распространение в мире, и совершили в поп-музыке оглушительную революцию.
Известное английское музыкальное издание New Musical Express в номере за 26.09.1987 признаёт БПР "самым радикальным и новаторским ансамблем в России"
В 80-е годы песни БПР звучат на волнах Би-Би-Си
Тогда же, во время визита в СССР, Брайан Ино (вообще-то изобретатель тэйп-техник) знакомится с творчеством БПР и по словам очевидцев, находится под очень сильным впечатлением
В 1992 году группа распадается, Вова Синий уходит в творческую тень, Гоша Рыжий продолжает эксперименты на той же стезе, что и ранее, (оказалось, что это называется хаус-мьюзик) создаёт многие проекты, продюсирует многих электронных музыкантов, возрождает БПР, признаётся новым поколением музыкальных экспериментаторов - патриархом и "отцом по разуму", не спеша, однако, тиражировать легендарные работы 80-х, сотрудничает с сайтом "Особое радио".
Дискография
1984 "88-А"
1985 "Игра синих лампочек"
1985 "Молчать!"
1985-86 "Хали-гали"
1986 "Ну как не запеть"
1988 "Фантомасовщина в самом разгаре" (разыскивается)
1989 "Перепрыгивающие памятники" (разыскивается)
1989 "Смерть в эрогенной зоне" (разыскивается)
1990 "Брежнев Бит Дженерэйшн" (разыскивется)
1990 "Последний выдох" (разыскивается)
1991 "Хороший" (разыскивается)
1989-92 "Альбомыч" (на CD и МС в 1997)
1993 "Те самые песни" (сборный LP)
новые БПР
2002 "Живи и радуйся" (CD)
2003 "Фокус-покус" (CD)
2004 "Рок-ко-ко" (CD)
Пожалуй, первая в интернете статья о группе, 1999 год (Соня Соколова, music.ru)
"Братья по разуму", "Альбомыч"
Группа "Братья по разуму" была образована в 1983 году двумя энтузиастами из челябинского "почтового ящика". Технический гений музыкантов помог им в далекой уральской глуши справиться с отсутствием необходимых инструментов и аппаратуры. Вова Синий и Игорь Шапошников разработали несколько новых технических путей в области создания аккомпанемента, предвосхитив своей методикой наслоения различных ритмических колец и музыкальных тем появление компьютерного сэмплинга и кавер-версий. Эксперимент прошел почти незамеченным. Почти -- потому, что редкие записи, любовно оформленные в виде магнитофонных катушек, передавались из рук в руки по всей стране, народ тащился и отказывался верить тому, что подручными средствами можно достичь такого современного звучания. К сожалению, записи вызвали интерес не только у прогрессивной общественности, но и у соответствующих органов.
Вскоре группа подалась в теплые края (в Москву), но и там записаться, как правило, было проще, чем издать тираж. Не помогло и участие в судьбе группы Севы Новгородцева -- экстремальную музыку "Братьев" не брался издавать никто. Сейчас судьбой уникальной команды интересуются только коллекционеры да ностальгирующие диссиденты. Поэтому "Братья по разуму" сделали римейки самых популярных своих песен и записали ударный сборник из 16 композиций, уважительно назвав его "Альбомыч".
9 магнитоальбомов, один LP -- и вот собранная в 1997 году квинтэссенция шестнадцатилетнего труда на благо музыки снова лежит в студии ("Пурпурный Легион") почти без надежды когда-нибудь увидеть свет.
Можно говорить что-то о горькой судьбе челябинских музыкантов, а можно утешиться Real Audio-версией "Альбомыча". Кто его знает, может быть, производители еще пожалеют...

А может быть,первая - вот эта (там же, на music.ru, тогда же, в 1999-м)
Статья
Братья по разуму : Альбомыч
В далеком 1983 году после внеочередного радиоционнго выброса в атмосферу Земли в районе южного склона уральских гор, два молодых энтузиаста из Секретного Ядерного Центра создали эксперементальную группу для домашней записи оригинальной музыки. Именем проекта стало название футбольной команды из книги Стругацких - "Братья По Разуму". Вова Синий, изменившись внутренне, бросил свою футбольную команду и прекратил запрешенное прослушивание радио передач "Голоса Америки", а также "Русской службы Би-Би-Си". Совместно с Гошей Рыжим началось воплошение музыкальных идей новой генерации. Из-за отсутствиявия необходимой для этого аппаратуры группа разработала несколько новых технических путей в области создания аккомпанемента в виде ритмических колец различных гармонических конфигураций, взятых из Мирового Музыкального Наследия. Позднее зтот принцип стали использовать на Западе на музыкальных компьюторах и семплерах. Производимый материал имел необычайно современное звучание и получил самое широкое распространение по всей стране. Альбомы были специально оформлены и передовались из рук в руки в виде магнитных катушек. Реакция не заставила себя ждать, Деятельностью "БПР" заинтересовались спец-службы СЯЦ и атомного Министерства Москвы. Вова Синий, спасаясь от холода и слежки на трассе Челябинск - Свердловск в районе татарского поселка ТюБук, был вынужден вступить в контакт с сигарообразным, серебристым, сверкающим телом НЛО. Инопланетяне передали послание: "Всей Хорошой" и доставили Вову по назначению. Это позволило "БПР" записать еще несколько альбомов, прежде чем Вова Синий под давлением был отослан на срочную службу в Вооруженные Силы.
Спустя два года проект возродился в Москве. Состав коллектива постоянно поплнялся и видоизменялся. Помимо энергичной студийной работы, происходили концертные выступления. "БПР" учавствовали в фестивале МежКниги в Горбушке, в совместном выступлении с американскими ветеранами молодежной музыки Sonic Youth и других культурных мероприятиях столицы. Пока единственный клип "Индустрия" демонстрировался АК Троицким в Программе А, многие песни часто звучали на волнах радиостанций "СНСи", "Максимум", "Радио Россия", "Эхо Москвы", "Эхо Планеты", "Голос Америки", "Радио Аляска", "Би-Би-Си - радио 1", "Би-Би-Си - Русская Служба". "БПР" учавствовали в сьемках и озвучивании телесериала о КГБ, организованного телеканалом "Антенн 2" (Франция), Группа вошла в справочники, энициклопедии, антологии отечественного рока и в книгу о магнитно-пленочной культуре в СССР.

А вот моя любимая статья. Точнее отрывок из интервью с ВИА Чай-ф, 2000 год.
А: Когда первый раз выехали из города?
Ш: Первая гастроль была в Челябинске. Мы выехали с молодой группой "Наутилус". Это был концерт в "красном уголке" какого-то завода...
Б: Железобетонных изделий. Я до сих пор помню билеты: обычные открытки были легкомысленным образом изрезаны, и на входе человек сверял половинки, свой или чужой...
Ш: Это было году в 85-м-86-м, т.е. практически сразу после образования.
А: Почувствовали разницу между зрителями, своими и чужими?
Ш: Безусловно! Публика заходила в пролом в стене, где как раз и сверяли "билеты". На первом ряду сидели два известных челябинских персонажа, Вова Синий и его рыжий друг, которые после каждой песни, когда зал вяло аплодировал, говорили: "Дерьмо!!!", мягко выражаясь... на самом деле, гораздо жестче.
Б: Я позже узнал, что ему рожу набили после концерта.
Ш: Это красивая горская легенда!
Б: Да я б сам набил, я тогда злой был! Это сейчас я добрый (хитро улыбается).
А: Вова Синий был известен тогда, в 80-е...
Б: Он долгое время был в странном имидже эстета-негодяя, потом он в большей мере стал заниматься миром рок-музыки.
Ш: Мне трудно сказать, может быть, в то время мы и были тем самым, что этот человек произносил вслух...
Воистину...
Сам Гоша Рыжий - Игорь Шапошников взялся было описывать свою жизнь бпр-овскую, да как всегда соригинальничал - принялся с конца, это можно почитать на сайте "Особого радио", где он подвизывается пишущим элементом сейчас.
О Гоше же можно прочесть на сайте звукозаписывающего лейбла "Электрошок", где ГоШап выпускает свою последнюю продукцию.

Статья в интернете, 2000 год
ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОЛИТИКИ
Легенда русской электронной музыки, один из самых прогрессивных андерграундных музыкантов Вова Синий заканчивает на студии NP-Records работу над своим новым альбомом "Гений чистой красоты". Одна из основных фишек будущей пластинки - сэмплы голосов публичных личностей.
Вова Синий: "Ну, такое стебалово приличное в хорошем смысле. Мне в последнее время очень нравилось жить при Викторе Степановиче Черномырдине. Лучший был премьер. Ни одного слова по-русски правильно не говорил и просто красивый мужчина".
Кроме голоса Черномырдина, на альбоме прозвучат высказывания Леонида Брежнева и Артемия Троицкого. Не обошлось и без вокала самого Синего. Одну из песен под названием "Поет ВС" планируется экранизировать. В клипе будет участвовать пластилиновая копия Виктора Черномырдина. До окончания работы над новой двойной пластинкой Вовы Синего осталось совсем немного времени. Кроме самого идейного вдохновителя в записи участвовали различные приглашенные гитаристы. Например, Александр Ведерников со студии NP-Records. В основе музыкального материала - технология изготовления "барабанных" пленочных колец и сэмплов. То есть именно тот способ, который принес Синему статус культового музыканта. Релиз "Гения" выйдет ограниченным тиражом и наверняка сразу станет раритетом. Также как и практически готовое переиздание винилового альбома "Те самые песни", записанного Вовой Синим вместе с группой БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ.
"Музыкальная газета"

Статья в интернете, 1998 год.
Синий, Вова : Для Того И Живу
Он, конечно, концептуалист. Жертва Метода. Всесильного, завораживающего. "Спасибо ROLLING STONES, DEF LEPPARD... Иосифу Кобзону". Всем спасибо - все уволены. Открыв бесконечную занимательность пространства безымянных мыслей, сложно самому не рассыпаться на подобные. Раствориться в космосе информационных единиц - да, но затем организовать его в соответствии с собственным видением - на это может уже не хватить. И чаще всего не хватает. Голова кругом. Теряешься в искаженных перспективах, теряешь себя. Торжествует Метод. Холодный, замкнутый на себя и посвященных. Сторонний наблюдатель увидит только россыпь цитат и смутно знакомых созвучий. Красота системы понятна изнутри. Закольцованный звук здесь уже не метод, но символ.
...Но без человека скучно. Концептуальное фото на обложке воспринимается как памятник творческой индивидуальности. Впрочем, памятники иногда оживают, не правда ли?
1998-11, Наташа КУРЧАТОВА ( ФУЗЗ )

ваш Sierra-Leone, ноябрь 2006
 

Bestiya

Attagirl!
Ник Мейсон
Inside Out. Pink Floyd
Серия: Дискография, Издательство: Амфора, 2008 г. Твердый переплет, 536 стр.
От издателя
"Pink Floyd" - одна из самых успешных и выдающихся групп всех времен. Настоящая книга - первый случай, когда член этой супергруппы высказал свой личный взгляд на ее историю. Как полноправный участник группы в течение сорока лет ее существования, Ник Мейсон предоставляет нам возможность заглянуть за кулисы жизни "Pink Floyd", ее взлетов и падений, начиная с андеграунда конца шестидесятых, через беспрецедентный успех "The Dark Side of the Moon", через внутренние скандалы и разногласия к финальному воссоединению. Это добрая, правдивая и оригинальная история из первых рук о группе, ставшей легендой.
Sex Pistols. Подлинная история
Автор: Фред и Джуди Верморел
Язык русский. Издательство Амфора, 2006г. 332 стр. Переплет твердый. Тираж 3000 экз
Библия панка: культовая книга о культовой группе, во многом определившей музыкальный профиль последней четверти века. Это правдивый рассказ изнутри об одном из самых экстраординарных рок-н-ролльных мифов. Михаил "Горшок" Горшенев (группа "Король и Шут"): До того, как я узнал о книжке Верморел, мне казалось, что о "Sex Pistols" я знаю все. Книжка эту иллюзию развеяла. Александр "Чача" Иванов (группа "Наив"): Это взгляд Изнутри на историю самой необычной, бестолковой и влиятельной группы в мире. Илья "Черт" (группа "Пилот"): Похоже, в Англии в 70-е годы было так же весело как у нас в 90-е. Илья Стогоff: Именно по этой книжке в свое время я учился составлять слова в предложения.
Рита Марли
«No woman No Cry: Моя жизнь с Бобом Марли»
Дискография, Амфора, 2008 г., 288 c., твердая обложка
От издателя
Боб Марли - безусловный и бессменный король музыки регги, человек-легенда. Рита Марли была не только его женой и матерью четверых его детей, но и единомышленницей и соавтором. Ей исполнилось восемнадцать, а ему - двадцать один, когда они впервые встретились в Тренчтауне, одном из гетто ямайской столицы. Рита прошла рука об руку с Бобом через огонь наемных убийц, воду заморских турне и медные трубы всемирной славы. Они разделили любовь и разлуки, трудности безденежья, счастье совместного творчества и опасности, подстерегающие знаменитостей на каждом шагу. Многие годы Рита выступала на одной сцене с Бобом Марли, ее бэк-вокал звучит на большинстве классических альбомов его группы "The Wallers". Их совместная жизнь не была идеальной, но Рита всегда оставалась той женщиной, к которой Боб возвращался за поддержкой и жизненной силой, за теплом семейного очага; женщиной, чей дом он считал своим домом. На ее руках он умер от рака в возрасте тридцати пяти лет.
В наши дни Рита - хранительница наследия Боба Марли, она не понаслышке знакома с нищетой, расизмом и коррупцией, стоявшими на пути Боба к сердцам людей, и неустанно трудится над тем, чтобы его музыка находила все новых и новых слушателей. "No Woman No Cry: Моя жизнь с Бобом Марли" - подробная и содержательная биография знаменитого музыканта и в то же время человечная и жизнеутверждающая история брака, выдержавшего не один шторм.
Джоэл Макайвер «…Justice for All: вся правда о группе Metallica»
Серия: Дискография,Издательство: Амфора, 2008 г., Твердый переплет, 536 стр.
От издателя
Уникальная пошаговая реконструкция славного пути главной металлической группы планеты. Все, что нужно знать о "Metallica", - в блестящем исследовании известного музыкального критика и настоящего металлиста Джоэла Макайвера.
Джерри Хопкинс, Дэнни Шугерман
Никто из нас не выйдет отсюда живым
No One Here Gets Out Alive
Серия: Дискография? Издательство: Амфора, 2007 г.? Твердый переплет, 480 стр.
От издателя
Джим Моррисон - певец, философ, поэт, возмутитель спокойствия - в этой книге представлен во всей своей сложности, как одержимый приверженец тьмы, который отвергал авторитеты и испытывал "границы реальности, чтобы посмотреть, что произойдет". Джим Моррисон был солистом "Doors", одной из самых популярных и неоднозначных рок-групп конца шестидесятых. Его боготворили фанаты, ненавидели власти, преследовали журналисты. Моррисон олицетворял непредсказуемый и запретный образ жизни, о котором мечтала молодежь. Книга "Никто из нас не выйдет отсюда живым" отделяет факты от домыслов о жизни и загадочной смерти Джима в Париже в 1971 году, скрупулезно описывая легендарную личность, которую одновременно восхваляли как поэта контркультуры и поносили как развратителя молодежи.
"Depeche Mode" The Biography
Steve Malins
Издательство: Carlton, дата выпуска: 6 марта 2006 г.,язык: английский, 320 стр. переплет: твердый
Written with the band's co-operation, Steve Malins' biography throws light on this private, frequently misunderstood group and their lives, which have been bizarre, hilarious, extreme and destructive through nearly 20 years of constant success and excessive celebration. Now fully updated and expanded with an additional 10,000 words, new cover and enlarged format, this new edition will coincide with the band's first world tour in over 3 years as they promote their brand new album "Playing the Angel".
Steve Malins
Duran Duran: Notorious: The Biography
Издательство: Andre Deutsch, 2007 г., Мягкая обложка, 304 стр.
От издателя
In the last couple of years, Duran Duran has scooped MTV’s Lifetime Achievement Award, played sold-out stadium gigs in America, Britain, and Japan, and enjoyed feature coverage in Rolling Stone and Vogue. Not bad for a band who were at the height of their fame in the 1980s. This reference offers a look at their remarkable career, including exclusive interviews and photos.
 

цыц

Новичок
Ух ты). Спасибо от всей души за информацию.
p.s. возможно, у кого то появится ещё инфо, а также и электронные книги про музыку, любую, выкладывайте сюда, по возможности.
 

You're_right

Новичок
если я правильно понял суть темы
краткая статья про Nirvana
Я ненавижу себя и хочу умереть (Статья)
05.04.06

...Иногда мне кажется, что я хотел бы разбить часы
перед выходом на сцену...*



Курт Кобейн

В свое время кто-то из музыкантов сказал, что для него 60-е закончились после сообщения о смерти Джимми Хендрикса. Что ж, утверждение насколько неоднозначное, настолько и объективное. Таким же по своей форме будет и следующее -90-е для миллионов людей, преимущественно молодого возраста, закончились 5 апреля 1994 года. Но узнали они об этом через пару дней, когда было официально объявлено, что тело мужчины, найденное в доме четы Кобейнов принадлежит лидеру группы NirvanaКурту Кобейну.
Бывают, такие семьи, над которыми самоубийство весит, как Дамоклов меч. Например, Хэмингуэи. Или Кобейны. И те, и другие не в одном поколении стрелялись или уходили в мир иной другими, не естественными способами. Не стали исключениями и самые известные представители семей: Эрнест Хэмингуэй и Курт Кобейн. Последний совершил самоубийство в возрасте 27 лет дате поистине роковой для многих творческих людей, в особенности музыкантов и поэтов. (...Уже много лет я не испытывал волнения ни от прослушивания, ни от создания музыки, равно как от чтения и писания стихов. Трудно передать словами, как мне стыдно за все это*...).
Что же заставило молодого человека, у которого были жена и любимая дочь, дом, слава, призвание и миллионная армия поклонников, пустить себе пулю в голову? Над этим вопросом многие бьются вот уже двенадцать лет. Есть версия о том, что это было четко спланированное убийство, причем заказчиком называют жену, а ныне вдову Кортни Лав. Свежо приданье, верится с трудом, даже не смотря на все сволочную сущность "черной вдовы". Основной версией все-таки называют хроническое употребление тяжелых наркотиков, в частности героина, алкоголя, транквилизаторов и, как следствие, затяжную депрессию. Или боязнь, превратить жизнь дочери в ад. (...Я не могу смириться с мыслью, что Фрэнсис станет таким же несчастным, саморазрушающимся смертником-рокером, как я...*). Впрочем, и так, и так уберечь ее от суровой реальности он не смог.
Конец 80-х начало 90-х был ознаменован выползшим из ржавых гаражей и ветхих лесопилок гранджем музыкальным направлением, смесью панка и хард эд хэви, если позволите. На этом фоне сформировалась, так называемая "сиэтловская волна". Что ж, этому хмурому, находящемуся на северо-востоке США городу именно благодаря гранжу предстояло пережить свой звездный час. Среди таких сторожил жанра, как Melvins, Soundgarden и Sonic Youht, постепенно стала выделяться молодая группа Nirvana. Именной на ее долю выпало вынести гранж в массы, популяризировать, а после и поспособствовать приобретению этим жанром определенного статуса в масскульте. В конце концов, как не крути, а откуда растут ноги у всяких Foo Fighters, Green Day и Rasmus, видно невооруженным взглядом.
После первого альбома Bleach, вышедшего в 1989 году, Nirvana стала известна в узких кругах. А в 1991 году произошел взрыв альбом Nevermind стремительно взобрался на вершины хит-парадов разных стран, в кратчайшие сроки став "золотом", а затем и "платиновым". В отличие от первой пластинки, которая, между прочим, существует в ограниченном количестве и на виниле, Nevermindвышел более качественным, менее агрессивным и коммерчески удачным. Вместе с тем именно начиная со столь удачного в карьерном плане года, у Кобейна появляется все больше и больше проблем душевных. Точнее они были и раньше, но работа на износ, наркотики и прочее все сильнее накладывают свой отпечаток на мировоззрение и настроение Курта. (...Я прилагал все усилия, чтобы ценить наши отношения, и я делаю это, видит бог, я делаю это, но этого недостаточно. Я ценю то, что я и мы затронули чувства многих людей. Наверное, я - один из тех нарциссистов, которые ценят что-либо только тогда, когда оно уходит...*).
Incesticide нельзя назвать полноценным альбомом. Это по большей части сборник редких записей. А вот вышедший в 1993 году InUteroи по музыке и по тестам претендует на самый мрачный релиз Nirvana. Об этом можно судить даже по рабочему названию IhatemyselfandIwanttodie ("Я ненавижу себя и хочу умереть"). Последним успехом группы стал MTV Unplugged In New York, признанный одним из лучших акустических концертов проводимых в данной студии.
Подорванное здоровье Кобейна уже не выдерживало концертных графиков. Последний год был во многом посвящен безуспешной борьбе с наркотическим влечением. Плюс женушка Кортни Лав больше была обеспокоена судьбой своей Hole (группа, название которой переводится, как "дыра" и четко характеризует сущность Кортни), чем психическим здоровьем мужа. Развязка трагедии произошла в апреле. Кобейн сбежал из очередного реабилитационного центра. В течение нескольких дней его безуспешно искали. В конце концов, тело лидера Nirvana 8 апреля случайно нашел электрик в пристройке над гаражом четы Кобейнов. В его крови было обнаружена доза героина, достаточная для смерти трех простых людей. Тем не менее, все решил один выстрел. Его тело было кремировано, а прах разделен на три части: одна захоронена в Индии, другая на кладбище в Сиэтле, третья находится, или находилась, в статуе Будды у Кортни Лав дома. Смерть Курта Кобейна стала ударом для его близких, а так же фанатов по всему миру. Впервые же дни несколько подростков в разных странах покончили с собой...
Прошло уже двенадцать лет с того самого дня, когда Курт Кобейн на выбирая между жизнью и смерть, остановился на последней. За это время были изданы его дневники, недавно снят фильм "Последние дни". Мода на фланелевые рубашки, выпущенные поверх потрепанных джинсов, безвозвратно ушла. Что же, у каждого возраста, поколения своя вера и своя правда. Так же, как и свои кумиры. Мир, любовь, сострадание.
 

zzz

инвалид умственного труда
если будет интерес, могу поделиться такими книжками:

Tyler, Don. Music of the postwar era (серия American History through Music изд-ва Гринвуд Пресс)
Contents
1. Charting the Hits
2. How Was Popular Music Dispensed?
3. From Swing to Sing
4. The Pre-Rock Fifties
5. The Early Years of Rock‘n’Roll
6. Hollywood’s Biggest Hit Songs and Movie Musicals of the Postwar Years
7. The Best of Postwar Broadway
8. Country and Western Music of the Postwar Years
9. The Most Noteworthy Composers and Lyricists of the Postwar Years
10. The Top Recording Artists of the Postwar Years
Appendix: The Combined Hits Charts for 1945–1959

Bohlman, Philip Vilas. The music of European nationalism : cultural identity and modern history (серия World Music изд-ва ABC-CLIO)
автор - профессор этномузыкологии чикагского универа =)
Contents
Chapter One - Music and Nationalism: Why Do We Love to Hate Them?
Chapter Two - The European Nation-State in History
Chapter Three - National Music
Chapter Four - Nationalist Music
Chapter Five - In the Belly of the Beast: Music and Nation in Central Europe
Chapter Six - Europeans without Nations: Music at and beyond the Borders of the Nation-State
Chapter Seven - The New Europeanness: New Musics and New Nationalisms
Epilogue - The New as the Old, the Old as the New

Спирин, Дмитрий. Тупой панк-рок для интеллектуалов
автор - лидер группы 'тараканы' (давеча, кстати, он отвечал на вопросы читателей ленты.ру)
 
Сверху